Iniciarse en el arte digital es un paso emocionante hacia un mundo de nuevas alternativas creativas.
Ya sea que vengas del arte tradicional o que estés empezando a explorar el arte, este recorrido combina tu imaginación con la tecnología para convertir tus ideas en vibrantes ilustraciones y animaciones digitales.
Pasar al arte digital puede resultar difícil para los artistas que utilizan métodos tradicionales y para los principiantes que apenas están aprendiendo a dibujar.
El mundo digital ofrece tantas opciones, desde distintos programas hasta estilos diferentes, que pueden resultar abrumadoras.
Para ayudarte a encontrar tu camino en el arte digital, revisaremos los temas importantes para los artistas que están cambiando el arte tradicional y los que están empezando.
Hablaremos sobre cómo escoger el programa correcto, como Procreate si buscas algo fácil de usar o Photoshop con su gran cantidad de funciones. Aprenderás las habilidades básicas, como manejar las capas y los pinceles, y abordarás ideas más complejas como el uso de colores y luz en tu obra.
Cada parte de esta guía está diseñada para mejorar tus habilidades paso a paso, para facilitarte el inicio en el dibujo digital. Queremos darte una base sólida y consejos útiles para mejorar tu obra, sin importar el punto en el que empieces.
Después de leer este artículo, tendrás un plan sólido para empezar tu carrera en el arte digital.
El inicio de tu carrera en el arte digital radica en una decisión importante: ¿Procreate o Photoshop?
Escoger entre ellos pueden influir en tu experiencia inicial y en tu comodidad con el arte digital.
Esta sección te brinda una revisión breve, no una explicación detallada, para ayudar a los principiantes a escoger el programa indicado. Para una comparación detallada de ambos revisa este artículo.
Procreate es genial para principiantes porque su interfaz es fácil de usar en el iPad y admite el Apple Pencil. Procreate ofrece una experiencia potente y creativa sin que resulte abrumadora para los nuevos usuarios.
Sin embargo, Procreate no es solo para principiantes.
Con frecuencia los artistas profesionales resaltan su fluidez y capacidad de respuesta, los cuales son fundamentales para el bocetado rápido y el trabajo detallado.
Los nuevos usuarios piensan que el diseño de Procreate es claro y los atajos son intuitivos, lo que hace que el aprendizaje sea mucho más sencillo.
Un ejemplo de ello es el toque con dos dedos para deshacer y el toque de tres dedos para rehacer, lo que facilita a los principiantes la corrección instantánea.
Si bien en cierto que los fundamentos de Procreate pueden aprenderse en cuestión de horas, lograr estar cómodo con el detalle de las funciones de Procreate como los modos de fusión de las capas y las dinámicas de color puede tomar unas cuantas semanas.
El curso “Dibujo en Procreate para principiantes” es un punto de inicio ideal para tu viaje por Procreate.
Ofrece un recorrido bien estructurado que te guía desde los fundamentos de las técnicas del pincel hasta las habilidades más complejas como el sombreado y la textura.
Nuestra revisión de cursos de Procreate tiene una lista de cursos entre los que puedes escoger.
Photoshop es básico en el arte digital, sobre todo para trabajos profesionales. Su disponibilidad en Mac, Windows y iPad lo hace accesible para todos.
Aunque es más complicado que Procreate, el set integral de herramientas de Photoshop lo convierte en algo muy útil para aprender.
Inicia a los nuevos usuarios en las técnicas esenciales del arte digital y los prepara para las habilidades avanzadas como el manejo de las capas, el detalle de las texturas y las composiciones complejas.
Aprender acerca de Photoshop, a pesar de su complejidad inicial, dota a los principiantes con un set de habilidades versátiles que resultan beneficiosas en varios campos artísticos.
Su amplia gama de funciones, desde la edición de fotos hasta ilustraciones digitales complejas, asegura que Photoshop siga siendo una herramienta relevante y potente para mejorar tus habilidades.
Para los principiantes que elijan Photoshop, el curso “Dibujo en Photoshop para principiantes” es integral, aborda técnicas básicas y avanzadas. Este curso se centra en la interfaz de Photoshop, las herramientas esenciales, los ajustes de color y el manejo de las capas, asegurando una base sólida para que los principiantes desarrollen sus habilidades en el arte digital.
Tu elección entre Procreate y Photoshop depende de la profundidad y el alcance que quieras explorar. Procreate es excelente para el dibujo y la pintura digital clara.
Sin embargo, si estás pensando en un ámbito de ilustración más amplio que incluya un manejo avanzado de las capas, crear texturas o integrarlo con otro programa de diseño, Photoshop te brinda una mayor versatilidad. Es ideal si visualizas un futuro en distintos campos creativos o proyectos de ilustración más complejos.
Como artistas digitales en transición de principiantes a intermedios, dominar las funciones avanzadas del programa es esencial. Este avance mejora la creatividad y la eficiencia y permite expresiones artísticas más complejas y precisas. Aquí tienes algunas habilidades que aprenderás en esta etapa de tu progreso.
Aquí tienes unos cursos de arte digital que te ayudarán en esta etapa.
Para los fanáticos de Photoshop, “Dibujo digital en Photoshop – Intermedio” es genial para aprender técnicas avanzadas de Photoshop.
Para quienes están conociendo Procreate, el curso “Cómo dibujar un personaje de dibujos animados” es el camino a seguir.
Ambos cursos te brindan mucha información para perfeccionar tus técnicas y darle vida a tus ideas con una gran profundidad y precisión. Apúntate a estos cursos sobre habilidades prácticas para mejorar tu arte digital.
En esta etapa también puedes explorar el resto de nuestros cursos de ilustración digital.
Perfeccionar tu interacción física con el medio digital es fundamental para convertirte en un buen artista digital. Estas habilidades, esenciales para tu desarrollo artístico, son:
Desde las páginas dinámicas de los cómics de Marvel hasta las vibrantes escenas de las animaciones de Disney, cada trazo de genialidad empieza por dominar los fundamentos del arte.
Inclusive los cómics, dibujos animados y animaciones más inventivas parten de los principios básicos como son la anatomía, la perspectiva y la teoría del color.
La habilidad y el estilo son importantes pero se construyen a partir de estas destrezas esenciales.
¿Cuáles son los fundamentos que los artistas deben aprender? Veamos.
Aprender sobre la anatomía es importante para los artistas digitales, sobre todo para los que diseñan personajes. Esto implica estudiar la estructura del cuerpo humano, incluidos los músculos, los huesos, de qué tamaño son y cómo se conectan las distintas partes.
La destreza en estas áreas es importante para crear personajes que luzcan reales, ya sean seres humanos comunes, superhéroes o criaturas imaginarias.
Para entender mejor la anatomía humana, los artistas practican el dibujo de la figura y de gestos. El dibujo de la figura consiste en esbozar todo el cuerpo humano prestando atención al tamaño y la forma.
El dibujo de gestos consiste en crear bocetos rápidos que capturen el movimiento y la esencia de una pose, concentrándose en las líneas de acción y el movimiento dinámico.
La perspectiva le da profundidad y dimensión a la obra, permitiéndole a los artistas crear imágenes que representen de forma precisa las relaciones espaciales. Los tipos más comunes incluyen la perspectiva de un punto, de dos y de tres puntos, cada una ofrece un ángulo y una sensación de profundidad distintos.
Las técnicas de composición consisten en entender y aplicar principios como el equilibrio, el contraste, el énfasis, el movimiento, los patrones, el ritmo y la unidad para crear obras visualmente armoniosas y efectivas.
La habilidad para contar una historia consiste en entretejer narración y emociones en tu obra para transformar las ilustraciones en historias visuales atractivas que tengan un impacto profundo en los espectadores.
Entender la forma y la silueta consiste en desglosar objetos complejos en formas más sencillas, básicas. Este enfoque mejora la integridad estructural de tu obra y la claridad, haciéndola más efectiva a nivel visual y congruente.
Entender las proporciones y la escala en el arte te garantiza relaciones de tamaño precisas entre los elementos para crear composiciones realistas y congruentes a nivel visual. Es esencial para lograr una obra creíble y con profundidad.
El método Loomis utiliza las formas geométricas para representar las proporciones y los rasgos faciales de manera precisa para lograr el realismo en las ilustraciones de personajes.
El método del punto utiliza puntos colocados cuidadosamente como guías para arreglar y medir el tamaño de algunas partes del dibujo. Esto contribuye a mantener la consistencia y la armonía a lo largo de la ilustración. Es muy útil para obras con muchos detalles, para asegurarse de que todos los elementos estén alineados de forma proporcional y contribuye a obtener un resultado uniforme y atractivo a la vista.
Desarrollar estas habilidades es fundamental para crear ilustraciones digitales más sofisticadas y refinadas.
El curso sobre “Los fundamentos del dibujo” es perfecto para consolidar tus habilidades esenciales, asegurarte de que tu obra se destaque y resuene.
Este curso te ayuda a avanzar en tus habilidades y mejora tu obra para que sea más que solo algo bueno. Explora este curso para darle a tu arte ese ingrediente adicional que merece.
Piensa en la foto de un atleta en movimiento. La energía, la tensión—todo está en la pose.
A medida que avances en tu recorrido por el arte digital, dominar las poses es esencial. Esta etapa consiste en dar vida a tus personajes a través de sus posturas y gestos haciendo que se expresen y cuenten historias. Perfeccionar esta habilidad mejora tu obra al transformar a cada personaje en un narrador dinámico.
Aquí tienes algunas técnicas que debes aprender para darle vida a los personajes.
Échale un vistazo a nuestra entrada sobre “los Principios de la animación” para más detalles.
Hemos explorado los matices que le dan vida a los personajes a través de las poses dinámicas.
Apúntate al curso “Dibujo de poses de personajes con personalidad” de 21 Draw para aprender el arte de llenar de emoción y movimiento a tus personajes.
En la paleta del artista el color es mucho más que solo un pigmento; es emoción, profundidad e historia. Transforma a una simple ilustración en una vibrante experiencia visual.
Vamos a explorar cómo utilizar el color de forma efectiva para mejorar la expresión artística. Hablaremos de todo, desde los fundamentos del círculo cromático hasta las complejidades de la psicología del color, dotándote con las habilidades para dar vida a tu arte.
Vamos a sumergirnos en todos los aspectos del color en el arte.
El círculo cromático, una representación circular de los tonos de color, muestra las relaciones entre los colores primarios, secundarios y terciarios. Entenderlo les permite a los artistas crear combinaciones visualmente atractivas y armonías.
El círculo cromático es fundamental para seleccionar colores complementarios para el contraste, colores análogos para la armonía y esquemas triádicos para el equilibrio. Esta información empodera a los artistas para utilizar los colores de manera efectiva, mejorando el impacto visual de su obra y su influencia emocional.
Los colores cálidos, como los rojos y los amarillos, evocan energía y calidez, mientras que los colores fríos, como los azules y los verdes, crean una sensación de calma y lejanía en la ilustración.
Entender los colores cálidos y fríos puede mejorar el impacto emocional y la percepción espacial. Los colores cálidos pueden llamar la atención y añadir brillo, mientras que los colores fríos pueden crear profundidad y tranquilidad. Este conocimiento es fundamental para lograr el equilibrio y enfatizar los puntos focales en tus composiciones.
La psicología del color explora el impacto de los colores en las emociones y los comportamientos. Quienes dominan este tema pueden evocar sentimientos específicos, como la serenidad con el azul o el entusiasmo con el rojo para mejorar la profundidad emocional de su obra.
Un ejemplo famoso es el período azul de Pablo Picasso a principios de 1900. Un Picasso deprimido pintó mayormente con tonos azules que reflejaban su tristeza y melancolía.
La jerarquía visual es el arreglo de los elementos para indicar su importancia. La jerarquía dirige la atención del espectador. Los artistas utilizan el contraste de color y las técnicas de saturación para resaltar los elementos clave, transmitir el estado de ánimo y mejorar la composición en general. Contribuye a crear ilustraciones atractivas y efectivas.
Los esquemas de color son combinaciones de colores, como monocromática, análoga, complementaria y triádica que se basan en principios armónicos.
Entender estos esquemas le permite a los artistas crear obras atractivas y coherentes, transmitir estados de ánimo de forma efectiva y mejorar el valor estético. Dominar los esquemas de color es fundamental para que los artistas se aseguren de que su ilustración es impactante visualmente y tiene resonancia visual para los espectadores.
La armonía del color consiste en utilizar combinaciones de color agradables a nivel estético basadas en relaciones entre colores específicos.
Entender esto le permite a los artistas crear composiciones equilibradas y visualmente atractivas. Contribuye a evocar las emociones deseadas, a unificar elementos y mejora el impacto general de la ilustración haciéndola más atractiva e impactante para el público.
El método de la escala de grises es una técnica de la teoría del color en la que los artistas primero crean su obra en tonos de gris antes de añadir color. Este método ayuda a los artistas a entender el valor, que se refiere a la claridad u oscuridad de un color, independientemente de su tono. Mediante el dominio de los valores en escala de grises, los artistas pueden mejorar la profundidad, el contraste y la atmósfera de sus obras.
Sumergirse en la teoría del color transforma el arte, lo imbuye de narraciones impactantes.
Apúntate a nuestro curso “Introducción a la teoría del color” para dominar el uso del color, las técnicas de mezcla y los efectos psicológicos de los colores.
Este curso es una fuente detallada para artistas que quieran mejorar su comprensión y aplicación de los colores en formas de arte tradicional y digital.
¿Te has preguntado alguna vez cómo lograban la belleza cinematográfica en las películas en blanco y negro sin el color o por qué algunas fotos en blanco y negro son más impactantes? La respuesta es la luz.
Aprender acerca de cómo se comporta la luz, cómo interactúa con los objetos y cómo afecta la percepción te da una base sólida para crear ilustraciones realistas y dinámicas.
Entender el tipo de iluminación influye en el ambiente de la ilustración, la profundidad y el realismo. Los tipos principales de luz son:
Comprender las fuentes de luz es fundamental ya que influyen en la forma en que se perciben las imágenes.
Por ejemplo, las fuentes de luz natural como el sol crean un ambiente y un patrón de formas distintos a las fuentes de luz artificial como las lámparas. Este conocimiento le permite a los artistas representar de forma precisa la hora del día, las condiciones climáticas o los ambientes interiores.
Las sombras crean una sensación de volumen y asentamiento, mostrando los lugares a los que la luz no llega. Los reflejos indican los puntos más altos en los que la luz incide directamente sobre el sujeto.
Este conocimiento influye en la ilustración mejorando su percepción tridimensional, haciendo que se sienta más real y atractiva.
Por ejemplo, las sombras y los reflejos colocadas correctamente pueden convertir un círculo plano en una esfera, dándole una apariencia realista. Utilizar las sombras y los reflejos es fundamental para crear obras visualmente atractivas y creíbles.
En el arte, las reflexiones y las refracciones son técnicas utilizadas para imitar la forma en que la luz interactúa con las superficies.
Las reflexiones imitan la forma en que la luz rebota en las superficies lisas creando el efecto de una especie de espejo. Las refracciones representan la forma en que la luz traspasa los materiales transparentes como el cristal o el agua.
Las herramientas utilizadas para estos efectos incluyen pinceles específicos, modos de fusión de capas y filtros en programas como Photoshop o Procreate. Estas herramientas permiten que los artistas repliquen de forma realista el comportamiento de la luz en distintas superficies añadiendo profundidad y autenticidad a su ilustración.
Para añadir fuentes de luz en el arte digital utilizando programas como Photoshop o Procreate:
Para dominar el arte de usar luces y sombras en el arte, apúntate a nuestro curso, “Dominar la iluminación y el sombreado.” Este curso te brinda explicaciones detalladas y técnicas prácticas que mejorarán tu comprensión y aplicación de la iluminación en tu obra.
Practicar el diseño de personajes ayuda a los artistas a aprender a crear y transmitir historias y emociones a través del arte y a conectar con la audiencia a un nivel más profundo.
Ahora vamos a explorar los aspectos clave del diseño de personajes que ayudan a los artistas a contar historias atractivas y a conectar con su público en un nivel más profundo.
El diseño de personajes se extiende mucho más allá del dibujo, la narración inclusiva, los arquetipos, el vestuario, entre otros. Estos elementos son vitales para crear personajes atractivos.
Apúntate al curso “Fundamentos del diseño de personajes” en 21 Draw, que ofrece explicaciones detalladas sobre estos temas y ayuda a los artistas a mejorar sus habilidades de creación de personajes.
Esta sección es una guía sobre cómo utilizar los colores, las texturas y la luz en tu obra digital.
Crear un lienzo nuevo: Escoge el tamaño adecuado para el lienzo y conoce las herramientas digitales de la interfaz.
Configuración del espacio de trabajo: Organiza tu espacio de trabajo de forma eficiente, abarca los ajustes de Procreate, los gestos, los atajos y la selección del pincel.
Encontrar inspiración y uso de referencias: Habla sobre la importancia de recopilar y adaptar las referencias de forma creativa.
Desarrollar la idea: Guíate por las ideas que bocetaste para crear miniaturas y entender la composición para desarrollar un concepto.
Bocetar fondos y personajes: Fusionar los personajes con los fondos sin problema, asegurarse de tener el tamaño y la perspectiva adecuados.
Anatomía semi realista: Enfócate en el dibujo realista de las partes del cuerpo y de ubicar a los personajes en el ambiente.
Elección del color: Aprende los fundamentos de la teoría del color, escoge los colores y utiliza máscaras de recorta y bloqueos alfa.
Colores planos y variaciones: Explica la importancia de los colores planos y cómo añadir variaciones para tener profundidad.
Modos de fusión de las capas: Utiliza los modos de fusión para crear los efectos de iluminación y sombreado.
Entender las fuentes de luz: Habla acerca de crear sombras y reflejos y añadir efectos especiales de iluminación.
Agregar detalles: Enfatiza el arte lineal colorido, intensifica la iluminación y los bordes limpios.
Ajustes finales: Ajusta el contraste utilizando curvas y equilibra los tonos de los colores.
Explora los cursos de 21 Draw “Ilustración digital con Procreate” y “Diseño de personaje de fantasía oscura” para aprender más detalles.
Estos cursos te brindan explicaciones prácticas sobre el uso de Procreate y Photoshop y resultan el complemento perfecto para las habilidades que estás empezando a desarrollar.
Las redes sociales son el estudio del artista hoy en día, el lugar en el que las conexiones son tan importantes como el arte. Aprende a utilizar las redes sociales como una vitrina y una comunidad en la que tu arte impacta y enciende las conversaciones.
Encontrar tu voz artística: Resalta el carácter único de tu estilo artístico en las redes sociales. Haz que te identifiquen mostrando tu estilo y creatividad.
Integración a la comunidad: Se centra en establecer relaciones a través de tu participación activa en las comunidades artísticas. Conéctate con tu público respondiendo sus comentarios, colaborando con colegas y participando en los retos artísticos.
Entender la analítica y el algoritmo: Utilizar la información de los datos para ajustar tu contenido para tener un mejor alcance. Aprende cómo interpretar la analítica de las redes sociales para entender qué impacta a tu público.
Buenas prácticas de creación de contenido: Incluye consejos sobre creación de contenido de gran calidad y atractivo que tenga impacto en tus seguidores. Como escoger las imágenes correctas, crear historias relevantes y mantener un cronograma de publicación constante.
Diseño de la cuenta y de la marca: Crear una identidad en línea coherente y visualmente atractiva que refleje tu estilo artístico único.
Uso efectivo de las etiquetas y las leyendas: Para utilizar de forma efectiva las etiquetas y las leyendas, investiga las etiquetas relevantes, fusiona las específicas con las generales, redacta leyendas atractivas que incluyan historias, utiliza los llamados a la acción y mantente actualizado con las tendencias. Este enfoque mejora la visibilidad y la integración en las redes sociales.
Aprovechar el poder de las redes sociales es un paso fundamental en tu carrera artística digital. Aunque esta sección te brinda estrategias clave, siempre hay más cosas por aprender.
Apúntate a nuestros cursos “Redes sociales para artistas” para dominar el uso de las redes sociales para mostrar tu trabajo y construir una comunidad. Este curso te brinda un entrenamiento integral sobre cómo compartir arte digital de manera efectiva en las redes sociales. Aborda los aspectos esenciales como la conexión con el público, la estrategia de contenido y técnicas específicas de la plataforma que lo convierten en una fuente inmejorable para los artistas digitales.
Como un chef que disfruta experimentando con recetas distintas, un artista florece al sumergirse en géneros diferentes.
Explorar un nuevo género puede revelar talentos ocultos, ya sea al capturar la elegancia de una gacela o la serenidad del paisaje de un atardecer. Cada tema en particular aporta una tonalidad única a tu paleta artística para mejorar la profundidad y la riqueza de tu expresión artística.
Para diversificar tus habilidades de ilustración digital para crecer artísticamente, dominar los fundamentos del arte, organizar tus herramientas y perfeccionar las técnicas de iluminación.
Utiliza tutoriales en línea y cursos, sumérgete en productos digitales y mantente conectado con la comunidad artística.
Busca la retroalimentación, asume proyectos personales y aprende de forma continua acerca de las tendencias de la industria.
La paciencia y la persistencia son esenciales en este campo en constante evolución. Estos pasos ampliarán tus horizontes creativos, enriquecerán tu repertorio artístico con cada nuevo género explorado.
Si quieres explorar cómo analizar las referencias y crear divertidos personajes de animales llenos de personalidad, échale un vistazo a nuestro curso “Diseño de divertidos personajes de animales,” dictado por Rodgon.
Para quienes estén interesados en adentrarse en la ilustración de paisajes, “Introducción a los paisajes” de Philip Sue les brinda un desglose paso a paso del proceso.
Cada curso te garantiza enriquecer tu repertorio artístico, aportando tonos únicos a tu paleta y descubriendo nuevas dimensiones de expresión creativa.
Tu carrera en la ilustración digital es mucho más que aprender habilidades; se refiere a darle forma a tu voz creativa. Desde dominar programas como Procreate y Photoshop hasta sumergirte en el color y la luz, cada paso es un trazo en tu lienzo de posibilidades.
Emprende este camino con entusiasmo y deja que brille tu estilo único. Recuerda que cada obra maestra empieza con un simple y valiente trazo. ¿Estás listo para crear la tuya?