Dernier jour des soldes !  75% sur l'adhésion annuelle.  
Connexion
Design des personnages

39 conseils ultimes de design de personnages pour débutants et avancés

Rhea
Jun 10, 2022
3 commentaires

Vous avez déjà essayé de créer votre propre personnage et réalisé à quel point le processus peut être difficile ? Beaucoup de travail est nécessaire pour concevoir un bon personnage, et c’est délicat de savoir par où commencer. Heureusement, on a des astuces simples pour améliorer vos créations !

Conseils de conception de personnage
Disney – Concept Design pour Moana (2016) 

Les 7 étapes d’un bon design de personnage

  1. Trouvez ce qui vous motive !
  2. Faites beaucoup d’études d’anatomie et de texture.
  3. QUI est votre personnage ?
  4. Utilisez le langage des formes.
  5. Choisissez une pose expressive !
  6. Créez un schéma de couleurs astucieux.
  7. Entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous !

Qu’est-ce que le design de personnages ? 

Le design de personnages a toujours été crucial dans l’industrie. Que ce soit pour le cinéma, la télévision, les jeux vidéo, la publicité ou un projet personnel, cela demande beaucoup de créativité et de compétences pour créer un personnage efficace.

Pour comprendre à quoi ressemblent de grands design de personnages, il suffit de regarder le travail de Disney, studio incontournable de l’industrie dont les personnages emblématiques sont connus de tous, certains datant des années 1930.

Disney – Snow White and the Seven Dwarfs (1937) 

Mais Disney n’est qu’un exemple. Il existe de nombreux styles pour créer des personnages efficaces. Voici 39 astuces et conseils de design pour vous aider à créer vos propres personnages exceptionnels !

Commencer un design de personnages

Que vous utilisiez Illustrator, Photoshop, Procreate, tout autre logiciel ou médium, le processus de conception commencera de la même façon !

Chaque design commence par une idée. Cette idée peut souvent se présenter sous la forme d’un briefing client ou même d’un projet personnel !

Trouver des idées

Parfois, trouver l’inspiration pour vos créations peut sembler impossible ! Mais pas de panique, il existe plusieurs façons de libérer votre créativité.

Inspirez-vous d’artistes sur Instagram

Regarder les créations de vos artistes préférés peut améliorer votre créativité et vous apporter de nouvelles techniques et idées à essayer dans votre propre travail.

Par exemple, le talentueux Ross Tran, alias @rossdraws, est connu pour ses peintures numériques dans lesquelles il prend des images de lui-même ou d’objets du quotidiens et les transforme en scènes fantastiques. Dans l’image ci-dessous, il a utilisé des bonbons en forme de cœur comme inspiration. Pourquoi ne pas essayer en utilisant des objets de chez-vous ?

@rossdraws

Faites un dessin inspiré des paroles de votre chanson préférée

La musique peut être une excellente source d’inspiration, plein d’artistes la trouvent incroyablement inspirante quand ils créent des personnages. Par exemple, prenez ce dessin de @the.flightless.artist, Isabel Burke. Isabel a transformé la chanson A Burning Hill de Mitski en ce magnifique design !

Alors, prenez vos écouteurs et écoutez votre playlist préférée. Essayez de trouver des chansons qui vous rappellent votre personnage et laissez les paroles et les mélodies vous inspirer !

 @the.flightless.artist. Isabel Burke (2019) 

Faites un tour au musée

Quand avez-vous été pour la dernière fois dans une galerie d’art ? L’art traditionnel et contemporain peut être une grande source d’inspiration pour créer vos personnages.

Beaucoup de musées sont gratuits. Trouvez-en un près de chez vous et allez voir les œuvres exposées ! Observez les différents styles, textures et couleurs utilisés par d’autres artistes, et réflechissez aux techniques que vous pouvez incorporer dans vos propres designs.

Une personne regardant des peintures dans une galerie d'art
Photo de : AJ Brustein, Inside the Louvre. 

Promenez-vous

Parfois, le meilleur remède contre le blocage artistique est de faire une pause dans votre travail et de faire quelque chose de relaxant. La nature offre une multitude de sources d’inspiration, des personnes que vous voyez en ville à la belle nature environnante.

Si vous avez du mal à finaliser les concepts de votre design, faites une promenade et faites le plein d’idées !

Faites des recherches

Une fois que vous avez une idée de personnage en tête, la prochaine étape est de faire des recherches. Posez-vous des questions comme :

Quel est le contexte ? Où vit mon personnage ? Que porte-t-il dans ce climat ? À quelle époque vit-il ? Quel est sa classe sociale et comment cela impacte son design ?

Exemple de la façon dont la recherche peut influencer la conception de personnages
@art_bymemo

Une fois que vous avez répondu à ces questions, essayez de trouver des informations écrites et visuelles. Créez des planches d’ambiance et des notes à partir de vos découvertes.

Un personnage bien documenté aura beaucoup plus de crédibilité et touchera son public. Ces recherches terminées, vous aurez suffisamment de références pour commencer à créer votre personnage.

Un bon exemple des images de référence est abordé dans notre cours Dessiner un personnage de dessin animé par Maria Lia Malandrino.

Améliorer votre dessin de personnage 

Une partie essentielle de la création de bons personnages de dessins animés est de bien comprendre la forme et l’anatomie. Voici quelques exercices pour améliorer vos compétences :

  1. Faites des études de dessin anatomique.
  2. Suivez un cours de dessin de modèle vivant en présentiel ou en ligne.
  3. Entraînez-vous à dessiner les parties du corps que vous trouvez les plus difficiles (mains, pieds, etc.)
  4. Visitez un zoo ou un musée et croquez les animaux.
  5. Allez dans un parc et dessinez les plantes et les gens que vous voyez.
Studying anatomy improves drawing skills
Leonardo Da Vinci. Anatomy Studies- A life in Drawing Exhibition at Manchester Art Gallery

Que cherchez-vous à communiquer avec votre design ?

Lorsque vous créez des personnages mémorables, il est super important de réfléchir à ce que vous essayez de communiquer avec votre design. Quelques facteurs que vous devrez prendre en considération sont l’exagération du personnage, le costume et les accessoires.

Exagération :

Example of use of exaggeration in character design
@loopydavestuff

Si vous voulez que vos personnages laissent une impression forte et durable, il faudra exagérer vos designs. Accentuez certaines parties du personnage, simplifiez-en d’autres pour mieux transmettre leur personnalité.

Un bon design de personnage est reconnaissable même dans un style très simpliste. Par exemple, les super-héros populaires ont des caractéristiques distinctives qui restent identifiables quel que soit le style de dessin.!

Example of the use of exaggeration for designing a bad character
@loopydavestuff

Pour décider quelles parties de votre personnage exagérer, identifiez les traits principaux de sa personnalité et de son histoire. Par exemple, si votre personnage est timide et très à l’écoute, il pourrait avoir de grandes oreilles et une petite bouche.

Ou peut-être que votre personnage part en voyage mais qu’il est anxieux et essaie de se préparer trop, alors il a un sac à dos comiquement grand. Les possibilités de traits exagérés sont presque infinies et dépendent entièrement de ce que vous voulez mettre en avant chez votre personnage.

Une bonne façon de développer vos compétences en exagération est de pratiquer la création de dessins de style caricature à partir de références réelles. “Dessiner des caricatures” par LoopyDave est un cours excellent !

Costume et accessoires

Le costume et les accessoires d’un personnage sont essentiels pour l’efficacité de votre design. Un bon design de personnage intègre un costume bien pensé qui reflète sa personnalité et son contexte.

A character in four different costumes and props
@art_bymemo

Avant même de commencer à concevoir les vêtements de votre personnage, faites des recherches sur son environnement et ses activités. Le costume doit être fonctionnel.

Cela peut être un peu difficile lorsque vous débutez.Illustration numérique pour débutants de Laia Lopez est l’introduction parfaite à la conception de costumes !

Posez-vous des questions comme : Vivent-ils dans un climat froid ? Ont-ils besoin de vêtements ou d’accessoires spéciaux pour y vivre ? Leurs vêtements sont-ils adaptés à leur occupation ? Une fois que vous avez étudié tous ces facteurs, vous pourrez passer à l’ajout de personnalité à la conception du costume.

Quelles couleurs votre personnage aime-t-il ? Qu’est-ce qu’elles représentent sur le personnage ? Les couleurs, les motifs, les textures et les formes que vous utilisez dans les vêtements de votre personnage communiquent beaucoup de choses.

A female character in blue animal skin and fur outfit
@charliebowater

Mieux connaître votre personnage

Sa personnalité

Character Design Tips - Know Your Character
@charactercube

Quand vous créez des personnages, pensez à leur attitude générale. Imaginez comment ils se comporteraient au quotidien. Sont-ils timides, confiants, courageux, extravertis, paresseux, travailleurs, ou ont-ils une autre personnalité ? Comprendre la personnalité de votre personnage vous guidera dans le choix des poses et des expressions lors de l’illustration !

Ses émotions

A character with a happy and angry emotions
@charactercube

Bien que la personnalité soit stable, les émotions d’un personnage peuvent fluctuer. C’est quelque chose qui devrait transparaître dans vos créations. Par exemple, un personnage habituellement confiant peut parfois se sentir timide selon les circonstances.

Chaque personnage exprimera ses émotions différemment, il est donc important de le prendre en compte quand vous choisissez des expressions faciales !

Ses désirs

Character with a thought bubble indicating the character's desire
@charactercube

Comme toute personne réelle, vos personnages ont des objectifs ou des désirs qu’ils cherchent à accomplir. Cela les rend bien plus captivants, avec un but à poursuivre !

Les désirs d’un personnage influenceront les actions qu’il est susceptible de poser, rendant ainsi plus facile le choix des poses clés pour illustrer votre personnage.

Pour en savoir plus sur la création de personnages expressifs avec des personnalités bien définies, consultez Créer des personnages expressifs par le designer Kenneth Anderson !

Les principales différences entre les personnages féminins et masculins

Difference between male and female characters
@randybishopart

Quand vous créez vos personnages, il est utile de comprendre les principales différences entre les proportions et le langage des formes masculines et féminines.

Pour mieux saisir ces différences, rien de tel que d’étudier régulièrement des références photos ou de la vie réelle. Même si les proportions de chacun sont uniques et que tout le monde ne se conforme pas nécessairement à ces catégories de genre, il y a quelques règles de base que vous pouvez appliquer à votre travail pour rendre vos personnages plus masculins ou féminins.

Visage masculin vs féminin

Character Design - Masculine vs Feminine Face
@jmr_art

Quand on dessine des visages, il y a quelques différences principales entre les visages masculins et féminins. Comparé à un visage féminin, un visage masculin aura tendance à avoir :

  • Un nez plus long/large
  • Une plus grande distance entre le nez et la bouche
  • Des sourcils plus droits et épais, près des yeux
  • Une arcade sourcillère plus saillante
  • Des traits plus carrés avec une machoire lus marquée
  • Un menton plus large

En revanche, les visages féminins ont tendance à avoir :

  • Des yeux plus ronds
  • Une structure osseuse plus douce avec un menton en V
  • Des lèvres plus épaisses
  • Des sourcils plus arqués
  • Un nez plus petit/étroit

Morphologie masculine vs féminine

Character Design - Masculine vs Feminine Character
@steverudeart and @artofwarrenlouw

En raison des différences hormonales, les hommes et les femmes ont des morphologies différentes, notamment la répartition des graisses et la musculature.

  • Chez les femmes, les hanches sont généralement la partie la plus large du corps, alors que chez les hommes, c’est plutôt les épaules.
  • Les hanches des hommes sont généralement plus basses.
  • Les femmes ont généralement une silhouette plus douce et arrondie en raison de leur tendance à stocker plus de graisse dans leur corps.
  • Les hommes ont souvent une masse musculaire apparente, une structure osseuse plus visible et des traits carrés.
  • Les femmes ont généralement plus de poids dans leurs hanches et leurs cuisses, tandis que les hommes ont tendance à en avoir davantage autour de leur abdomen (cela peut varier d’une personne à l’autre).
  • Les hommes ont généralement une pomme d’Adam en raison de morceaux de cartilage plus gros autour de leur boîte vocale, tandis que les femmes n’en ont généralement pas.
  • les hommes ont généralement des poils plus épais et plus prononcés.
Male and female characters have different hair thickness
@art_bymemo

Il est important de noter que, en raison de la diversité génétique, pas tous les hommes et femmes ne correspondent à ces règles. C’est une bonne nouvelle ! Une fois que vous comprenez ces caractéristiques, vous pouvez choisir celles qui conviennent le mieux à vos personnages !

Choisir les bonnes poses

Trouver les bonnes poses pour vos personnages est essentiel dans le processus de conception. La manière dont un personnage se tient en dit long sur sa personnalité !

Le dessin gestuel

Character design tips for choosing the right gesture
@artofwarrenlouw

Pour créer des poses de personnages incroyables, commencez par le dessin gestuel ! Le pratiquerl à partir de références de la vie réelle, de films ou de photos rend vos poses de personnages plus dynamiques. Chez 21 Draw, on propose un cours fantastique qui vous apprendra tout sur le dessin gestuel pour améliorer vos compétences !

Petits conseils pour le dessin gestuel

  • Commencez par tracer une ligne d’action. Ce trait suit généralement la colonne vertébrale et représente la forme globale de la pose.
  • Délimitez les principales parties du corps en utilisant des formes simples et des lignes.
  • Identifiez les lignes droites et courbes pour créer un tracé plus dynamique.
  • Laissez votre main se déplacer librement, en utilisant tout votre bras pour guider le crayon.
  • N’oubliez pas de vérifier régulièrement vos proportions.

Ce que la pose révèle du personnage

Example of shoulder up "aggressive" and shoulder down "passive" poses
@pumbaaguy

La pose de votre personnage en dit long sur sa personnalité, ses émotions et ses désirs.

Par exemple, utiliser une ligne d’action concave (en forme de “c”) pour la pose de votre personnage peut lui donner l’air timide ou triste, tandis qu’une courbe convexe peut être utilisée pour le rendre plus confiant ou heureux.

Avant de choisir votre pose, réfléchissez à ce que vous souhaitez exprimer sur votre personnage et comment illustrer ces informations à travers les courbes, les inclinaisons et les expressions !

One character six sitting poses
@pumbaaguy

Il y a tellement de façons différentes de rendre la pose de votre personnage plus efficace. Si vous voulez améliorer vos poses, je vous recommande vivement le cours de Tony Bancroft sur Dessiner des poses qui ont de la personnalité !

Créer une pose lisible

Après avoir finalisé votre design, pensez à la pose de votre personnage. Un moyen simple de vérifier si la pose fonctionne est de créer une silhouette et de voir si elle reste lisible. Les bonnes poses sont facilement compréhensibles même en ombre chinoise !

Tips for creating characters with readable silhouette
@rheatibbey

Dans la pose de gauche, quand le personnage est en silhouette, ses pompons de pom-pom girl et une partie de son costume sont cachés à cause de la pose, ce qui rend difficile de comprendre son caractère.

avec la pose à droite, son action et son design restent clairs même en silhouette, transmettant beaucoup plus d’informations sur le personnage au spectateur.

En faisant des choix de pose forts pour vos personnages, vous améliorerez considérablement la lisibilité de votre personnage !

Character design tips for good silhouette
@pumbaaguy

Changez de point de vue !

Vous avez déjà travaillé sur un dessin tellement longtemps que vous ne pouvez plus vraiment dire s’il a des erreurs ? C’est parfois difficile de repérer les défauts dans son propre travail, il est donc vraiment important d’avoir des retours !

Pour beaucoup de débutants, ces retours viennent de leurs professeurs. Mais même si vous n’êtes pas en cours d’études, vous pouvez demander des retours à vos amis, à votre famille ou même à d’autres artistes en ligne ! Il y a plein d’artistes sympas sur les réseaux qui seront ravis de vous aider !

Choisir un schéma de couleurs

Une fois votre design de personnage finalisé, vous pourrez penser aux couleurs que vous souhaitez utiliser dans votre illustration.

Les couleurs de votre personnage en diront beaucoup sur ce qu’ils sont et sur la manière dont ils se distinguent de leur environnement. Pour vous aider à choisir, vous pouvez sélectionner un schéma de couleurs.

La talentueuse Meike Schneider propose d’excellentes leçons sur la théorie des couleurs dans son cours Dessiner un personnage féminin qui vous aideront vraiment à comprendre ces combinaisons de couleurs !

Voici des superbes schémas de couleurs que vous pouvez essayer !

Les couleurs complémentaires

Les couleurs complémentaires se trouvent à l’opposé l’une de l’autre sur la roue chromatique. Cela crée un contraste fort et audacieux. Si vous voulez que votre personnage se démarque, un schéma de couleurs complémentaires est idéal !

Complementary color scheme
@meikearts

Comme on le voit dans cet exemple, l’utilisation de couleurs complémentaires chez un personnage permet aux détails de bien ressortir ! C’est utile quand vous créez un protagoniste qui doit attirer l’attention dans votre dessin.

A character design with complementary color scheme
@meikearts

Les couleurs monochromes

Un schéma de couleurs monochromes se limite aux nuances, teintes et tons d’une même couleur sur la roue chromatique. Cela donne un look unique et plein d’émotions. Si vous préférez des choix de couleurs simples, c’est une méthode idéale !

Monocromatic color scheme
@meikearts

Ce schéma de couleurs fonctionne bien pour définir les traits d’un personnage qui peuvent être mieux exprimés avec une couleur spécifique. Si vous avez un personnage au design complexe, les couleurs monochromatiques peuvent simplifier son apparence et la rendre plus attrayante.

Utiliser un schéma de couleurs monochromatiques est également un bon moyen d’améliorer votre compréhension des valeurs lors de la coloration et de l’ombrage !

Example of a character in monochromatic color
@meikearts

Les couleurs triadiques

Pour apporter davantage de variété à votre palette de couleurs, la méthode triadique est une excellente option ! Elle consiste à utiliser trois couleurs également espacées sur le cercle chromatique.

Dans ce cas, privilégiez une couleur dominantes pour votre illustration, les deux autres serviront à mettre en valeur les détails.

Triadic color scheme
@meikearts

Ce schéma de couleurs offre un rendu dynamique, même avec des tons doux. Il convient parfaitement aux personnages énergiques et ludiques, ce qui en fait un choix idéal pour les œuvres destinées à un public plus jeune !

Example of triadic color scheme
@meikearts 

Couleurs chaudes vs couleurs froides

Cool vs Warm Colors
@meikearts 

En ce qui concerne les couleurs chaudes et froides, retenez que les objets chauds semblent plus proches du spectateur, tandis que les objets froids semblent plus éloignés.

Cela est dû à la perspective atmosphérique, l’effet des particules dans l’atmosphère renddnt les choses éloignées avec une teinte bleutée.

La température de couleur de vos personnages aura un effet similaire. Les personnages de couleur chaude se démarqueront et sembleront confiants, tandis que les personnages aux tons plus froids peuvent sembler plus fermés et mystérieux.

However, just like anything else in art, these rules can be broken if you feel like experimenting to create more unexpected designs!

Methods for Adding Colour to Your Design

Tips for adding color to your designs
@philipsue_art

Il y a deux grandes méthodes pour ajouter de la couleur à une illustration. La plus évidente, c’est d’appliquer directement la couleur, soit par-dessus, soit sous vos traits. C’est idéal si vous avez une idée précise des couleurs que vous souhaitez utiliser, et c’est un rendu assez proche de la peinture traditionnelle.

Une autre option consiste d’abord à peindre numériquement votre personnage en niveaux de gris, puis à utiliser une gamme de calques de fusion de couleur pour finaliser votre œuvre.

Cette méthode permet d’expérimenter davantage tout en obtenant les bonnes valeurs d’ombrage. Si vous essayez d’améliorer vos compétences en éclairage et en ombrage, je vous recommande vivement d’essayer cette méthode !

Maintenant que vous connaissez ces super conseils, vous êtes prêt à créer vos propres personnages ?

Si vous vouelz en savoir ENCORE PLUS, retrouvez nos cours géniaux mentionnés dans ce post !!

Le langage corporel est une technique qui communique des informations sur votre personnage en utilisant des formes basiques et familières. Les formes primaires que vous choisissez détermineront la façon dont votre public percevra votre personnage, il est donc important de prendre en considération la signification de chaque forme.

Le superbe livre de 21 Draw Le dessinateur de personnages est une excellente ressource si vous souhaitez en savoir plus sur la manière d’utiliser cette technique efficacement !

The basics of shape language in character design
Walt Disney Museum. Shape Language Resources.

Quelle forme pour votre personnage ?

Le cercle : Les personnages ronds sont généralement amicaux et extravertis, le genre de personnages que vous avez envie de prendre dans vos bras. Cette forme est parfaite pour les Soignants, les enfants et autres personnages doux et innocents.

Example of a circular or rounded character
Disney Pixar. Monsters, Inc. (2001)

Le carré : Le langage corporel carré est idéal pour les personnages forts, fiables et confiants. Ce qui est intéressant avec cette forme, c’est qu’elle peut être utilisée pour créer des personnages intimidants ou réconfortants selon la manière dont vous l’utilisez. Vous trouverez souvent des carrés dans des héros ou des pères.

Example of a character with square shape
Disney Pixar. Monsters, Inc. (2001)  

Le triangle : Connue comme la forme maléfique, les triangles sont généralement utilisés dans les personnages antagonistes. Le langage corporel triangulaire peut sembler assez agressif, c’est pourquoi ces personnages sont souvent considérés comme sinistres et imprévisibles. Il est important de noter que plus les formes triangulaires sont étirées, plus votre personnage aura l’air menaçant !

Example of a triangle on a character
Disney Pixar. Monsters, Inc. (2001)

Remarque : Votre personnage ne doit pas inclure qu’une seule forme ! Les personnages complexes seront souvent une combinaison de deux formes. Par exemple, votre personnage peut être à la fois fort et gentil, ou maléfique et confiant.

Bon vs. Mauvais design de personnage 

Il existe de nombreux facteurs d’efficacité d’un design de personnage. Voici quelques conseils pour garantir de bons designs !

Tout d’abord, le croquis. Lorsque vous créez un personnage, il est très important de créer plusieurs versions. Ces petits croquis sont généralement appelés miniatures.

La création de plusieurs croquis permet d’affiner le design en identifiant les éléments les plus efficaces.

Example of Good and Bad Character Design
Andrew Erickson: https://www.artstation

.com/andrew_erickson 

Ce processus est indispensable chez les professionnels pour améliorer leur travail. Comme vous pouvez le voir dans ces miniatures d’Obsidian du designer Andrew Erickson, c’est une technique géniale pour tester plein d’idées.


Que cherchez-vous à communiquer avec votre design ?

Lorsque vous créez des personnages mémorables, il est super important de réfléchir à ce que vous essayez de communiquer avec votre design. Quelques facteurs que vous devrez prendre en considération sont l’exagération du personnage, le costume et les accessoires.

Exagération :

Example of use of exaggeration in character design
@loopydavestuff

Si vous voulez que vos personnages laissent une impression forte et durable, il faudra exagérer vos designs. Accentuez certaines parties du personnage, simplifiez-en d’autres pour mieux transmettre leur personnalité.

Un bon design de personnage est reconnaissable même dans un style très simpliste. Par exemple, les super-héros populaires ont des caractéristiques distinctives qui restent identifiables quel que soit le style de dessin.!

Example of the use of exaggeration for designing a bad character
@loopydavestuff

Pour décider quelles parties de votre personnage exagérer, identifiez les traits principaux de sa personnalité et de son histoire. Par exemple, si votre personnage est timide et très à l’écoute, il pourrait avoir de grandes oreilles et une petite bouche.

Ou peut-être que votre personnage part en voyage mais qu’il est anxieux et essaie de se préparer trop, alors il a un sac à dos comiquement grand. Les possibilités de traits exagérés sont presque infinies et dépendent entièrement de ce que vous voulez mettre en avant chez votre personnage.

Une bonne façon de développer vos compétences en exagération est de pratiquer la création de dessins de style caricature à partir de références réelles. “Dessiner des caricatures” par LoopyDave est un cours excellent !

Costume et accessoires

Le costume et les accessoires d’un personnage sont essentiels pour l’efficacité de votre design. Un bon design de personnage intègre un costume bien pensé qui reflète sa personnalité et son contexte.

A character in four different costumes and props
@art_bymemo

Avant même de commencer à concevoir les vêtements de votre personnage, faites des recherches sur son environnement et ses activités. Le costume doit être fonctionnel.

Cela peut être un peu difficile lorsque vous débutez.Illustration numérique pour débutants de Laia Lopez est l’introduction parfaite à la conception de costumes !

Posez-vous des questions comme : Vivent-ils dans un climat froid ? Ont-ils besoin de vêtements ou d’accessoires spéciaux pour y vivre ? Leurs vêtements sont-ils adaptés à leur occupation ? Une fois que vous avez étudié tous ces facteurs, vous pourrez passer à l’ajout de personnalité à la conception du costume.

Quelles couleurs votre personnage aime-t-il ? Qu’est-ce qu’elles représentent sur le personnage ? Les couleurs, les motifs, les textures et les formes que vous utilisez dans les vêtements de votre personnage communiquent beaucoup de choses.

A female character in blue animal skin and fur outfit
@charliebowater

Mieux connaître votre personnage

Sa personnalité

Character Design Tips - Know Your Character
@charactercube

Quand vous créez des personnages, pensez à leur attitude générale. Imaginez comment ils se comporteraient au quotidien. Sont-ils timides, confiants, courageux, extravertis, paresseux, travailleurs, ou ont-ils une autre personnalité ? Comprendre la personnalité de votre personnage vous guidera dans le choix des poses et des expressions lors de l’illustration !

Ses émotions

A character with a happy and angry emotions
@charactercube

Bien que la personnalité soit stable, les émotions d’un personnage peuvent fluctuer. C’est quelque chose qui devrait transparaître dans vos créations. Par exemple, un personnage habituellement confiant peut parfois se sentir timide selon les circonstances.

Chaque personnage exprimera ses émotions différemment, il est donc important de le prendre en compte quand vous choisissez des expressions faciales !

Ses désirs

Character with a thought bubble indicating the character's desire
@charactercube

Comme toute personne réelle, vos personnages ont des objectifs ou des désirs qu’ils cherchent à accomplir. Cela les rend bien plus captivants, avec un but à poursuivre !

Les désirs d’un personnage influenceront les actions qu’il est susceptible de poser, rendant ainsi plus facile le choix des poses clés pour illustrer votre personnage.

Pour en savoir plus sur la création de personnages expressifs avec des personnalités bien définies, consultez Créer des personnages expressifs par le designer Kenneth Anderson !

Les principales différences entre les personnages féminins et masculins

Difference between male and female characters
@randybishopart

Quand vous créez vos personnages, il est utile de comprendre les principales différences entre les proportions et le langage des formes masculines et féminines.

Pour mieux saisir ces différences, rien de tel que d’étudier régulièrement des références photos ou de la vie réelle. Même si les proportions de chacun sont uniques et que tout le monde ne se conforme pas nécessairement à ces catégories de genre, il y a quelques règles de base que vous pouvez appliquer à votre travail pour rendre vos personnages plus masculins ou féminins.

Visage masculin vs féminin

Character Design - Masculine vs Feminine Face
@jmr_art

Quand on dessine des visages, il y a quelques différences principales entre les visages masculins et féminins. Comparé à un visage féminin, un visage masculin aura tendance à avoir :

  • Un nez plus long/large
  • Une plus grande distance entre le nez et la bouche
  • Des sourcils plus droits et épais, près des yeux
  • Une arcade sourcillère plus saillante
  • Des traits plus carrés avec une machoire lus marquée
  • Un menton plus large

En revanche, les visages féminins ont tendance à avoir :

  • Des yeux plus ronds
  • Une structure osseuse plus douce avec un menton en V
  • Des lèvres plus épaisses
  • Des sourcils plus arqués
  • Un nez plus petit/étroit

Morphologie masculine vs féminine

Character Design - Masculine vs Feminine Character
@steverudeart and @artofwarrenlouw

En raison des différences hormonales, les hommes et les femmes ont des morphologies différentes, notamment la répartition des graisses et la musculature.

  • Chez les femmes, les hanches sont généralement la partie la plus large du corps, alors que chez les hommes, c’est plutôt les épaules.
  • Les hanches des hommes sont généralement plus basses.
  • Les femmes ont généralement une silhouette plus douce et arrondie en raison de leur tendance à stocker plus de graisse dans leur corps.
  • Les hommes ont souvent une masse musculaire apparente, une structure osseuse plus visible et des traits carrés.
  • Les femmes ont généralement plus de poids dans leurs hanches et leurs cuisses, tandis que les hommes ont tendance à en avoir davantage autour de leur abdomen (cela peut varier d’une personne à l’autre).
  • Les hommes ont généralement une pomme d’Adam en raison de morceaux de cartilage plus gros autour de leur boîte vocale, tandis que les femmes n’en ont généralement pas.
  • les hommes ont généralement des poils plus épais et plus prononcés.

Male and female characters have different hair thickness
@art_bymemo

Il est important de noter que, en raison de la diversité génétique, pas tous les hommes et femmes ne correspondent à ces règles. C’est une bonne nouvelle ! Une fois que vous comprenez ces caractéristiques, vous pouvez choisir celles qui conviennent le mieux à vos personnages !

Choisir les bonnes poses

Trouver les bonnes poses pour vos personnages est essentiel dans le processus de conception. La manière dont un personnage se tient en dit long sur sa personnalité !

Le dessin gestuel

Character design tips for choosing the right gesture
@artofwarrenlouw

Pour créer des poses de personnages incroyables, commencez par le dessin gestuel ! Le pratiquerl à partir de références de la vie réelle, de films ou de photos rend vos poses de personnages plus dynamiques. Chez 21 Draw, on propose un cours fantastique qui vous apprendra tout sur le dessin gestuel pour améliorer vos compétences !

Petits conseils pour le dessin gestuel

  • Commencez par tracer une ligne d’action. Ce trait suit généralement la colonne vertébrale et représente la forme globale de la pose.
  • Délimitez les principales parties du corps en utilisant des formes simples et des lignes.
  • Identifiez les lignes droites et courbes pour créer un tracé plus dynamique.
  • Laissez votre main se déplacer librement, en utilisant tout votre bras pour guider le crayon.
  • N’oubliez pas de vérifier régulièrement vos proportions.

Ce que la pose révèle du personnage

Example of shoulder up "aggressive" and shoulder down "passive" poses
@pumbaaguy

La pose de votre personnage en dit long sur sa personnalité, ses émotions et ses désirs.

Par exemple, utiliser une ligne d’action concave (en forme de “c”) pour la pose de votre personnage peut lui donner l’air timide ou triste, tandis qu’une courbe convexe peut être utilisée pour le rendre plus confiant ou heureux.

Avant de choisir votre pose, réfléchissez à ce que vous souhaitez exprimer sur votre personnage et comment illustrer ces informations à travers les courbes, les inclinaisons et les expressions !

One character six sitting poses
@pumbaaguy

Il y a tellement de façons différentes de rendre la pose de votre personnage plus efficace. Si vous voulez améliorer vos poses, je vous recommande vivement le cours de Tony Bancroft sur Dessiner des poses qui ont de la personnalité !

Créer une pose lisible

Après avoir finalisé votre design, pensez à la pose de votre personnage. Un moyen simple de vérifier si la pose fonctionne est de créer une silhouette et de voir si elle reste lisible. Les bonnes poses sont facilement compréhensibles même en ombre chinoise !

Tips for creating characters with readable silhouette
@rheatibbey

Dans la pose de gauche, quand le personnage est en silhouette, ses pompons de pom-pom girl et une partie de son costume sont cachés à cause de la pose, ce qui rend difficile de comprendre son caractère.

avec la pose à droite, son action et son design restent clairs même en silhouette, transmettant beaucoup plus d’informations sur le personnage au spectateur.

En faisant des choix de pose forts pour vos personnages, vous améliorerez considérablement la lisibilité de votre personnage !

Character design tips for good silhouette
@pumbaaguy

Changez de point de vue !

Vous avez déjà travaillé sur un dessin tellement longtemps que vous ne pouvez plus vraiment dire s’il a des erreurs ? C’est parfois difficile de repérer les défauts dans son propre travail, il est donc vraiment important d’avoir des retours !

Pour beaucoup de débutants, ces retours viennent de leurs professeurs. Mais même si vous n’êtes pas en cours d’études, vous pouvez demander des retours à vos amis, à votre famille ou même à d’autres artistes en ligne ! Il y a plein d’artistes sympas sur les réseaux qui seront ravis de vous aider !

Choisir un schéma de couleurs

Une fois votre design de personnage finalisé, vous pourrez penser aux couleurs que vous souhaitez utiliser dans votre illustration.

Les couleurs de votre personnage en diront beaucoup sur ce qu’ils sont et sur la manière dont ils se distinguent de leur environnement. Pour vous aider à choisir, vous pouvez sélectionner un schéma de couleurs.

La talentueuse Meike Schneider propose d’excellentes leçons sur la théorie des couleurs dans son cours Dessiner un personnage féminin qui vous aideront vraiment à comprendre ces combinaisons de couleurs !

Voici des superbes schémas de couleurs que vous pouvez essayer !

Les couleurs complémentaires

Les couleurs complémentaires se trouvent à l’opposé l’une de l’autre sur la roue chromatique. Cela crée un contraste fort et audacieux. Si vous voulez que votre personnage se démarque, un schéma de couleurs complémentaires est idéal !

Complementary color scheme
@meikearts

Comme on le voit dans cet exemple, l’utilisation de couleurs complémentaires chez un personnage permet aux détails de bien ressortir ! C’est utile quand vous créez un protagoniste qui doit attirer l’attention dans votre dessin.

A character design with complementary color scheme
@meikearts

Les couleurs monochromes

Un schéma de couleurs monochromes se limite aux nuances, teintes et tons d’une même couleur sur la roue chromatique. Cela donne un look unique et plein d’émotions. Si vous préférez des choix de couleurs simples, c’est une méthode idéale !

Monocromatic color scheme
@meikearts

Ce schéma de couleurs fonctionne bien pour définir les traits d’un personnage qui peuvent être mieux exprimés avec une couleur spécifique. Si vous avez un personnage au design complexe, les couleurs monochromatiques peuvent simplifier son apparence et la rendre plus attrayante.

Utiliser un schéma de couleurs monochromatiques est également un bon moyen d’améliorer votre compréhension des valeurs lors de la coloration et de l’ombrage !

Example of a character in monochromatic color
@meikearts

Les couleurs triadiques

Pour apporter davantage de variété à votre palette de couleurs, la méthode triadique est une excellente option ! Elle consiste à utiliser trois couleurs également espacées sur le cercle chromatique.

Dans ce cas, privilégiez une couleur dominantes pour votre illustration, les deux autres serviront à mettre en valeur les détails.

Triadic color scheme
@meikearts

Ce schéma de couleurs offre un rendu dynamique, même avec des tons doux. Il convient parfaitement aux personnages énergiques et ludiques, ce qui en fait un choix idéal pour les œuvres destinées à un public plus jeune !

Example of triadic color scheme
@meikearts 

Couleurs chaudes vs couleurs froides

Cool vs Warm Colors
@meikearts 

En ce qui concerne les couleurs chaudes et froides, retenez que les objets chauds semblent plus proches du spectateur, tandis que les objets froids semblent plus éloignés.

Cela est dû à la perspective atmosphérique, l’effet des particules dans l’atmosphère renddnt les choses éloignées avec une teinte bleutée.

La température de couleur de vos personnages aura un effet similaire. Les personnages de couleur chaude se démarqueront et sembleront confiants, tandis que les personnages aux tons plus froids peuvent sembler plus fermés et mystérieux.

However, just like anything else in art, these rules can be broken if you feel like experimenting to create more unexpected designs!

Methods for Adding Colour to Your Design

Tips for adding color to your designs
@philipsue_art

Il y a deux grandes méthodes pour ajouter de la couleur à une illustration. La plus évidente, c’est d’appliquer directement la couleur, soit par-dessus, soit sous vos traits. C’est idéal si vous avez une idée précise des couleurs que vous souhaitez utiliser, et c’est un rendu assez proche de la peinture traditionnelle.

Une autre option consiste d’abord à peindre numériquement votre personnage en niveaux de gris, puis à utiliser une gamme de calques de fusion de couleur pour finaliser votre œuvre.

Cette méthode permet d’expérimenter davantage tout en obtenant les bonnes valeurs d’ombrage. Si vous essayez d’améliorer vos compétences en éclairage et en ombrage, je vous recommande vivement d’essayer cette méthode !

Maintenant que vous connaissez ces super conseils, vous êtes prêt à créer vos propres personnages ?

Si vous vouelz en savoir ENCORE PLUS, retrouvez nos cours géniaux mentionnés dans ce post !!

    1. Le Magicien : Un personnage excentrique capable de créer/manier la magie. Vous pouvez vous amuser avec l’exagération dans ces personnages – leurs formes sont généralement angulaires et fantaisistes.
    Example of the Magician Character Archetype
    Disney. Frozen Concept Art by Claire Keane. (2013) 
    1. Le Soignant : Un personnage attentionné qui a une apparence douce et réconfortante. Les designs des soignants utilisent principalement des ronds, leur donnant une esthétique harmonieuse et câline. Ces traits en font un type de personnage souvent très mignon.
    Example of the Caregiver Character Archetype
    Disney. Big Hero 6. (2014) 
    1. Le Bouffon : Un personnage comique avec une apparence excentrique, souvent attachante. C’est un autre archétype où vous pouvez utiliser l’exagération ! Le design du bouffon s’éloignera souvent des normes de beauté idéales de manière à la fois comique et touchante.
    Example of the Jester Character Archetype
    Disney. Lilo & Stitch (2002) 
    1. L’Amoureux : Un personnage dévoué à ce qu’il aime. Il n’y a pas de bonne façon de représenter l’amoureux, car différents personnages seront attirés par différentes apparences. Cependant, si vous êtes bloqué, utiliser des caractéristiques généralement associées aux idéaux de beauté de la société peut être un bon point de départ.
    Example of the Lover Character Archetype
    Disney. Enchanted. (2007) 
    1. Le Sage : Un personnage qui guide les autres, généralement vieux et sage. Cet archétype a souvent une combinaison de langage corporel circulaire et angulaire.
    Example of the Sage or Harold Character Archetype
    DreamWorks. Kung Fu Panda. (2008) 

    Une fois conscient de ces archétypes, vous pourrez créer des designs qui communiqueront clairement la personnalité de votre personnage. Si aucune de ces catégories ne convient, vous pouvez les combiner pour créer des designs uniques !

    Quel est votre public cible

    Quand on crée un personnage, il est important de savoir qui est son public cible. Par exemple, un design qui plaît aux enfants ne plaît pas toujours aux adultes, et vice versa. Avant de commencer votre design, prenez un moment pour réfléchir à votre public. Quel âge a-t-il ? De quel(s) genre(s) ? Où vit-il ? Répondre à ces questions vous permettra d’adapter vos designs et donc de garantir que votre personnage soit engageant.

    A character wearing a blue hood and a robe
    Warner Bros. Teen Titans Go & Team Titans

    Jetez un œil à ces deux designs de Raven des Teen Titans. Le premier design est destiné aux jeunes enfants tandis que le second est destiné aux adolescents. Des designs simplifiés sont préférables pour les jeunes téléspectateurs.

    Quel langage corporel utiliser ? 

    Five examples of the use of shape language in character design
    21 Draw. The Character Designer. Kenneth Anderson @charactercube


    Le langage corporel est une technique qui communique des informations sur votre personnage en utilisant des formes basiques et familières. Les formes primaires que vous choisissez détermineront la façon dont votre public percevra votre personnage, il est donc important de prendre en considération la signification de chaque forme.

    Le superbe livre de 21 Draw Le dessinateur de personnages est une excellente ressource si vous souhaitez en savoir plus sur la manière d’utiliser cette technique efficacement !

    The basics of shape language in character design
    Walt Disney Museum. Shape Language Resources.

    Quelle forme pour votre personnage ?

    Le cercle : Les personnages ronds sont généralement amicaux et extravertis, le genre de personnages que vous avez envie de prendre dans vos bras. Cette forme est parfaite pour les Soignants, les enfants et autres personnages doux et innocents.

    Example of a circular or rounded character
    Disney Pixar. Monsters, Inc. (2001)

    Le carré : Le langage corporel carré est idéal pour les personnages forts, fiables et confiants. Ce qui est intéressant avec cette forme, c’est qu’elle peut être utilisée pour créer des personnages intimidants ou réconfortants selon la manière dont vous l’utilisez. Vous trouverez souvent des carrés dans des héros ou des pères.

    Example of a character with square shape
    Disney Pixar. Monsters, Inc. (2001)  

    Le triangle : Connue comme la forme maléfique, les triangles sont généralement utilisés dans les personnages antagonistes. Le langage corporel triangulaire peut sembler assez agressif, c’est pourquoi ces personnages sont souvent considérés comme sinistres et imprévisibles. Il est important de noter que plus les formes triangulaires sont étirées, plus votre personnage aura l’air menaçant !

    Example of a triangle on a character
    Disney Pixar. Monsters, Inc. (2001)

    Remarque : Votre personnage ne doit pas inclure qu’une seule forme ! Les personnages complexes seront souvent une combinaison de deux formes. Par exemple, votre personnage peut être à la fois fort et gentil, ou maléfique et confiant.

    Bon vs. Mauvais design de personnage 

    Il existe de nombreux facteurs d’efficacité d’un design de personnage. Voici quelques conseils pour garantir de bons designs !

    Tout d’abord, le croquis. Lorsque vous créez un personnage, il est très important de créer plusieurs versions. Ces petits croquis sont généralement appelés miniatures.

    La création de plusieurs croquis permet d’affiner le design en identifiant les éléments les plus efficaces.

    Example of Good and Bad Character Design
    Andrew Erickson: https://www.artstation

    .com/andrew_erickson 

    Ce processus est indispensable chez les professionnels pour améliorer leur travail. Comme vous pouvez le voir dans ces miniatures d’Obsidian du designer Andrew Erickson, c’est une technique géniale pour tester plein d’idées.


    Que cherchez-vous à communiquer avec votre design ?

    Lorsque vous créez des personnages mémorables, il est super important de réfléchir à ce que vous essayez de communiquer avec votre design. Quelques facteurs que vous devrez prendre en considération sont l’exagération du personnage, le costume et les accessoires.

    Exagération :

    Example of use of exaggeration in character design
    @loopydavestuff

    Si vous voulez que vos personnages laissent une impression forte et durable, il faudra exagérer vos designs. Accentuez certaines parties du personnage, simplifiez-en d’autres pour mieux transmettre leur personnalité.

    Un bon design de personnage est reconnaissable même dans un style très simpliste. Par exemple, les super-héros populaires ont des caractéristiques distinctives qui restent identifiables quel que soit le style de dessin.!

    Example of the use of exaggeration for designing a bad character
    @loopydavestuff

    Pour décider quelles parties de votre personnage exagérer, identifiez les traits principaux de sa personnalité et de son histoire. Par exemple, si votre personnage est timide et très à l’écoute, il pourrait avoir de grandes oreilles et une petite bouche.

    Ou peut-être que votre personnage part en voyage mais qu’il est anxieux et essaie de se préparer trop, alors il a un sac à dos comiquement grand. Les possibilités de traits exagérés sont presque infinies et dépendent entièrement de ce que vous voulez mettre en avant chez votre personnage.

    Une bonne façon de développer vos compétences en exagération est de pratiquer la création de dessins de style caricature à partir de références réelles. “Dessiner des caricatures” par LoopyDave est un cours excellent !

    Costume et accessoires

    Le costume et les accessoires d’un personnage sont essentiels pour l’efficacité de votre design. Un bon design de personnage intègre un costume bien pensé qui reflète sa personnalité et son contexte.

    A character in four different costumes and props
    @art_bymemo

    Avant même de commencer à concevoir les vêtements de votre personnage, faites des recherches sur son environnement et ses activités. Le costume doit être fonctionnel.

    Cela peut être un peu difficile lorsque vous débutez.Illustration numérique pour débutants de Laia Lopez est l’introduction parfaite à la conception de costumes !

    Posez-vous des questions comme : Vivent-ils dans un climat froid ? Ont-ils besoin de vêtements ou d’accessoires spéciaux pour y vivre ? Leurs vêtements sont-ils adaptés à leur occupation ? Une fois que vous avez étudié tous ces facteurs, vous pourrez passer à l’ajout de personnalité à la conception du costume.

    Quelles couleurs votre personnage aime-t-il ? Qu’est-ce qu’elles représentent sur le personnage ? Les couleurs, les motifs, les textures et les formes que vous utilisez dans les vêtements de votre personnage communiquent beaucoup de choses.

    A female character in blue animal skin and fur outfit
    @charliebowater

    Mieux connaître votre personnage

    Sa personnalité

    Character Design Tips - Know Your Character
    @charactercube

    Quand vous créez des personnages, pensez à leur attitude générale. Imaginez comment ils se comporteraient au quotidien. Sont-ils timides, confiants, courageux, extravertis, paresseux, travailleurs, ou ont-ils une autre personnalité ? Comprendre la personnalité de votre personnage vous guidera dans le choix des poses et des expressions lors de l’illustration !

    Ses émotions

    A character with a happy and angry emotions
    @charactercube

    Bien que la personnalité soit stable, les émotions d’un personnage peuvent fluctuer. C’est quelque chose qui devrait transparaître dans vos créations. Par exemple, un personnage habituellement confiant peut parfois se sentir timide selon les circonstances.

    Chaque personnage exprimera ses émotions différemment, il est donc important de le prendre en compte quand vous choisissez des expressions faciales !

    Ses désirs

    Character with a thought bubble indicating the character's desire
    @charactercube

    Comme toute personne réelle, vos personnages ont des objectifs ou des désirs qu’ils cherchent à accomplir. Cela les rend bien plus captivants, avec un but à poursuivre !

    Les désirs d’un personnage influenceront les actions qu’il est susceptible de poser, rendant ainsi plus facile le choix des poses clés pour illustrer votre personnage.

    Pour en savoir plus sur la création de personnages expressifs avec des personnalités bien définies, consultez Créer des personnages expressifs par le designer Kenneth Anderson !

    Les principales différences entre les personnages féminins et masculins

    Difference between male and female characters
    @randybishopart

    Quand vous créez vos personnages, il est utile de comprendre les principales différences entre les proportions et le langage des formes masculines et féminines.

    Pour mieux saisir ces différences, rien de tel que d’étudier régulièrement des références photos ou de la vie réelle. Même si les proportions de chacun sont uniques et que tout le monde ne se conforme pas nécessairement à ces catégories de genre, il y a quelques règles de base que vous pouvez appliquer à votre travail pour rendre vos personnages plus masculins ou féminins.

    Visage masculin vs féminin

    Character Design - Masculine vs Feminine Face
    @jmr_art

    Quand on dessine des visages, il y a quelques différences principales entre les visages masculins et féminins. Comparé à un visage féminin, un visage masculin aura tendance à avoir :

    • Un nez plus long/large
    • Une plus grande distance entre le nez et la bouche
    • Des sourcils plus droits et épais, près des yeux
    • Une arcade sourcillère plus saillante
    • Des traits plus carrés avec une machoire lus marquée
    • Un menton plus large

    En revanche, les visages féminins ont tendance à avoir :

    • Des yeux plus ronds
    • Une structure osseuse plus douce avec un menton en V
    • Des lèvres plus épaisses
    • Des sourcils plus arqués
    • Un nez plus petit/étroit

    Morphologie masculine vs féminine

    Character Design - Masculine vs Feminine Character
    @steverudeart and @artofwarrenlouw

    En raison des différences hormonales, les hommes et les femmes ont des morphologies différentes, notamment la répartition des graisses et la musculature.

    • Chez les femmes, les hanches sont généralement la partie la plus large du corps, alors que chez les hommes, c’est plutôt les épaules.
    • Les hanches des hommes sont généralement plus basses.
    • Les femmes ont généralement une silhouette plus douce et arrondie en raison de leur tendance à stocker plus de graisse dans leur corps.
    • Les hommes ont souvent une masse musculaire apparente, une structure osseuse plus visible et des traits carrés.
    • Les femmes ont généralement plus de poids dans leurs hanches et leurs cuisses, tandis que les hommes ont tendance à en avoir davantage autour de leur abdomen (cela peut varier d’une personne à l’autre).
    • Les hommes ont généralement une pomme d’Adam en raison de morceaux de cartilage plus gros autour de leur boîte vocale, tandis que les femmes n’en ont généralement pas.
    • les hommes ont généralement des poils plus épais et plus prononcés.

    Male and female characters have different hair thickness
    @art_bymemo

    Il est important de noter que, en raison de la diversité génétique, pas tous les hommes et femmes ne correspondent à ces règles. C’est une bonne nouvelle ! Une fois que vous comprenez ces caractéristiques, vous pouvez choisir celles qui conviennent le mieux à vos personnages !

    Choisir les bonnes poses

    Trouver les bonnes poses pour vos personnages est essentiel dans le processus de conception. La manière dont un personnage se tient en dit long sur sa personnalité !

    Le dessin gestuel

    Character design tips for choosing the right gesture
    @artofwarrenlouw

    Pour créer des poses de personnages incroyables, commencez par le dessin gestuel ! Le pratiquerl à partir de références de la vie réelle, de films ou de photos rend vos poses de personnages plus dynamiques. Chez 21 Draw, on propose un cours fantastique qui vous apprendra tout sur le dessin gestuel pour améliorer vos compétences !

    Petits conseils pour le dessin gestuel

    • Commencez par tracer une ligne d’action. Ce trait suit généralement la colonne vertébrale et représente la forme globale de la pose.
    • Délimitez les principales parties du corps en utilisant des formes simples et des lignes.
    • Identifiez les lignes droites et courbes pour créer un tracé plus dynamique.
    • Laissez votre main se déplacer librement, en utilisant tout votre bras pour guider le crayon.
    • N’oubliez pas de vérifier régulièrement vos proportions.

    Ce que la pose révèle du personnage

    Example of shoulder up "aggressive" and shoulder down "passive" poses
    @pumbaaguy

    La pose de votre personnage en dit long sur sa personnalité, ses émotions et ses désirs.

    Par exemple, utiliser une ligne d’action concave (en forme de “c”) pour la pose de votre personnage peut lui donner l’air timide ou triste, tandis qu’une courbe convexe peut être utilisée pour le rendre plus confiant ou heureux.

    Avant de choisir votre pose, réfléchissez à ce que vous souhaitez exprimer sur votre personnage et comment illustrer ces informations à travers les courbes, les inclinaisons et les expressions !

    One character six sitting poses
    @pumbaaguy

    Il y a tellement de façons différentes de rendre la pose de votre personnage plus efficace. Si vous voulez améliorer vos poses, je vous recommande vivement le cours de Tony Bancroft sur Dessiner des poses qui ont de la personnalité !

    Créer une pose lisible

    Après avoir finalisé votre design, pensez à la pose de votre personnage. Un moyen simple de vérifier si la pose fonctionne est de créer une silhouette et de voir si elle reste lisible. Les bonnes poses sont facilement compréhensibles même en ombre chinoise !

    Tips for creating characters with readable silhouette
    @rheatibbey

    Dans la pose de gauche, quand le personnage est en silhouette, ses pompons de pom-pom girl et une partie de son costume sont cachés à cause de la pose, ce qui rend difficile de comprendre son caractère.

    avec la pose à droite, son action et son design restent clairs même en silhouette, transmettant beaucoup plus d’informations sur le personnage au spectateur.

    En faisant des choix de pose forts pour vos personnages, vous améliorerez considérablement la lisibilité de votre personnage !

    Character design tips for good silhouette
    @pumbaaguy

    Changez de point de vue !

    Vous avez déjà travaillé sur un dessin tellement longtemps que vous ne pouvez plus vraiment dire s’il a des erreurs ? C’est parfois difficile de repérer les défauts dans son propre travail, il est donc vraiment important d’avoir des retours !

    Pour beaucoup de débutants, ces retours viennent de leurs professeurs. Mais même si vous n’êtes pas en cours d’études, vous pouvez demander des retours à vos amis, à votre famille ou même à d’autres artistes en ligne ! Il y a plein d’artistes sympas sur les réseaux qui seront ravis de vous aider !

    Choisir un schéma de couleurs

    Une fois votre design de personnage finalisé, vous pourrez penser aux couleurs que vous souhaitez utiliser dans votre illustration.

    Les couleurs de votre personnage en diront beaucoup sur ce qu’ils sont et sur la manière dont ils se distinguent de leur environnement. Pour vous aider à choisir, vous pouvez sélectionner un schéma de couleurs.

    La talentueuse Meike Schneider propose d’excellentes leçons sur la théorie des couleurs dans son cours Dessiner un personnage féminin qui vous aideront vraiment à comprendre ces combinaisons de couleurs !

    Voici des superbes schémas de couleurs que vous pouvez essayer !

    Les couleurs complémentaires

    Les couleurs complémentaires se trouvent à l’opposé l’une de l’autre sur la roue chromatique. Cela crée un contraste fort et audacieux. Si vous voulez que votre personnage se démarque, un schéma de couleurs complémentaires est idéal !

    Complementary color scheme
    @meikearts

    Comme on le voit dans cet exemple, l’utilisation de couleurs complémentaires chez un personnage permet aux détails de bien ressortir ! C’est utile quand vous créez un protagoniste qui doit attirer l’attention dans votre dessin.

    A character design with complementary color scheme
    @meikearts

    Les couleurs monochromes

    Un schéma de couleurs monochromes se limite aux nuances, teintes et tons d’une même couleur sur la roue chromatique. Cela donne un look unique et plein d’émotions. Si vous préférez des choix de couleurs simples, c’est une méthode idéale !

    Monocromatic color scheme
    @meikearts

    Ce schéma de couleurs fonctionne bien pour définir les traits d’un personnage qui peuvent être mieux exprimés avec une couleur spécifique. Si vous avez un personnage au design complexe, les couleurs monochromatiques peuvent simplifier son apparence et la rendre plus attrayante.

    Utiliser un schéma de couleurs monochromatiques est également un bon moyen d’améliorer votre compréhension des valeurs lors de la coloration et de l’ombrage !

    Example of a character in monochromatic color
    @meikearts

    Les couleurs triadiques

    Pour apporter davantage de variété à votre palette de couleurs, la méthode triadique est une excellente option ! Elle consiste à utiliser trois couleurs également espacées sur le cercle chromatique.

    Dans ce cas, privilégiez une couleur dominantes pour votre illustration, les deux autres serviront à mettre en valeur les détails.

    Triadic color scheme
    @meikearts

    Ce schéma de couleurs offre un rendu dynamique, même avec des tons doux. Il convient parfaitement aux personnages énergiques et ludiques, ce qui en fait un choix idéal pour les œuvres destinées à un public plus jeune !

    Example of triadic color scheme
    @meikearts 

    Couleurs chaudes vs couleurs froides

    Cool vs Warm Colors
    @meikearts 

    En ce qui concerne les couleurs chaudes et froides, retenez que les objets chauds semblent plus proches du spectateur, tandis que les objets froids semblent plus éloignés.

    Cela est dû à la perspective atmosphérique, l’effet des particules dans l’atmosphère renddnt les choses éloignées avec une teinte bleutée.

    La température de couleur de vos personnages aura un effet similaire. Les personnages de couleur chaude se démarqueront et sembleront confiants, tandis que les personnages aux tons plus froids peuvent sembler plus fermés et mystérieux.

    However, just like anything else in art, these rules can be broken if you feel like experimenting to create more unexpected designs!

    Methods for Adding Colour to Your Design

    Tips for adding color to your designs
    @philipsue_art

    Il y a deux grandes méthodes pour ajouter de la couleur à une illustration. La plus évidente, c’est d’appliquer directement la couleur, soit par-dessus, soit sous vos traits. C’est idéal si vous avez une idée précise des couleurs que vous souhaitez utiliser, et c’est un rendu assez proche de la peinture traditionnelle.

    Une autre option consiste d’abord à peindre numériquement votre personnage en niveaux de gris, puis à utiliser une gamme de calques de fusion de couleur pour finaliser votre œuvre.

    Cette méthode permet d’expérimenter davantage tout en obtenant les bonnes valeurs d’ombrage. Si vous essayez d’améliorer vos compétences en éclairage et en ombrage, je vous recommande vivement d’essayer cette méthode !

    Maintenant que vous connaissez ces super conseils, vous êtes prêt à créer vos propres personnages ?

    Si vous vouelz en savoir ENCORE PLUS, retrouvez nos cours géniaux mentionnés dans ce post !!


      1. Le Magicien : Un personnage excentrique capable de créer/manier la magie. Vous pouvez vous amuser avec l’exagération dans ces personnages – leurs formes sont généralement angulaires et fantaisistes.

      Example of the Magician Character Archetype
      Disney. Frozen Concept Art by Claire Keane. (2013) 

      1. Le Soignant : Un personnage attentionné qui a une apparence douce et réconfortante. Les designs des soignants utilisent principalement des ronds, leur donnant une esthétique harmonieuse et câline. Ces traits en font un type de personnage souvent très mignon.

      Example of the Caregiver Character Archetype
      Disney. Big Hero 6. (2014) 

      1. Le Bouffon : Un personnage comique avec une apparence excentrique, souvent attachante. C’est un autre archétype où vous pouvez utiliser l’exagération ! Le design du bouffon s’éloignera souvent des normes de beauté idéales de manière à la fois comique et touchante.

      Example of the Jester Character Archetype
      Disney. Lilo & Stitch (2002) 

      1. L’Amoureux : Un personnage dévoué à ce qu’il aime. Il n’y a pas de bonne façon de représenter l’amoureux, car différents personnages seront attirés par différentes apparences. Cependant, si vous êtes bloqué, utiliser des caractéristiques généralement associées aux idéaux de beauté de la société peut être un bon point de départ.

      Example of the Lover Character Archetype
      Disney. Enchanted. (2007) 

      1. Le Sage : Un personnage qui guide les autres, généralement vieux et sage. Cet archétype a souvent une combinaison de langage corporel circulaire et angulaire.

      Example of the Sage or Harold Character Archetype
      DreamWorks. Kung Fu Panda. (2008) 

      Une fois conscient de ces archétypes, vous pourrez créer des designs qui communiqueront clairement la personnalité de votre personnage. Si aucune de ces catégories ne convient, vous pouvez les combiner pour créer des designs uniques !

      Quel est votre public cible

      Quand on crée un personnage, il est important de savoir qui est son public cible. Par exemple, un design qui plaît aux enfants ne plaît pas toujours aux adultes, et vice versa. Avant de commencer votre design, prenez un moment pour réfléchir à votre public. Quel âge a-t-il ? De quel(s) genre(s) ? Où vit-il ? Répondre à ces questions vous permettra d’adapter vos designs et donc de garantir que votre personnage soit engageant.

      A character wearing a blue hood and a robe
      Warner Bros. Teen Titans Go & Team Titans

      Jetez un œil à ces deux designs de Raven des Teen Titans. Le premier design est destiné aux jeunes enfants tandis que le second est destiné aux adolescents. Des designs simplifiés sont préférables pour les jeunes téléspectateurs.

      Quel langage corporel utiliser ? 

      Five examples of the use of shape language in character design
      21 Draw. The Character Designer. Kenneth Anderson @charactercube


      Le langage corporel est une technique qui communique des informations sur votre personnage en utilisant des formes basiques et familières. Les formes primaires que vous choisissez détermineront la façon dont votre public percevra votre personnage, il est donc important de prendre en considération la signification de chaque forme.

      Le superbe livre de 21 Draw Le dessinateur de personnages est une excellente ressource si vous souhaitez en savoir plus sur la manière d’utiliser cette technique efficacement !

      The basics of shape language in character design
      Walt Disney Museum. Shape Language Resources.

      Quelle forme pour votre personnage ?

      Le cercle : Les personnages ronds sont généralement amicaux et extravertis, le genre de personnages que vous avez envie de prendre dans vos bras. Cette forme est parfaite pour les Soignants, les enfants et autres personnages doux et innocents.

      Example of a circular or rounded character
      Disney Pixar. Monsters, Inc. (2001)

      Le carré : Le langage corporel carré est idéal pour les personnages forts, fiables et confiants. Ce qui est intéressant avec cette forme, c’est qu’elle peut être utilisée pour créer des personnages intimidants ou réconfortants selon la manière dont vous l’utilisez. Vous trouverez souvent des carrés dans des héros ou des pères.

      Example of a character with square shape
      Disney Pixar. Monsters, Inc. (2001)  

      Le triangle : Connue comme la forme maléfique, les triangles sont généralement utilisés dans les personnages antagonistes. Le langage corporel triangulaire peut sembler assez agressif, c’est pourquoi ces personnages sont souvent considérés comme sinistres et imprévisibles. Il est important de noter que plus les formes triangulaires sont étirées, plus votre personnage aura l’air menaçant !

      Example of a triangle on a character
      Disney Pixar. Monsters, Inc. (2001)

      Remarque : Votre personnage ne doit pas inclure qu’une seule forme ! Les personnages complexes seront souvent une combinaison de deux formes. Par exemple, votre personnage peut être à la fois fort et gentil, ou maléfique et confiant.

      Bon vs. Mauvais design de personnage 

      Il existe de nombreux facteurs d’efficacité d’un design de personnage. Voici quelques conseils pour garantir de bons designs !

      Tout d’abord, le croquis. Lorsque vous créez un personnage, il est très important de créer plusieurs versions. Ces petits croquis sont généralement appelés miniatures.

      La création de plusieurs croquis permet d’affiner le design en identifiant les éléments les plus efficaces.

      Example of Good and Bad Character Design
      Andrew Erickson: https://www.artstation

      .com/andrew_erickson 

      Ce processus est indispensable chez les professionnels pour améliorer leur travail. Comme vous pouvez le voir dans ces miniatures d’Obsidian du designer Andrew Erickson, c’est une technique géniale pour tester plein d’idées.


      Que cherchez-vous à communiquer avec votre design ?

      Lorsque vous créez des personnages mémorables, il est super important de réfléchir à ce que vous essayez de communiquer avec votre design. Quelques facteurs que vous devrez prendre en considération sont l’exagération du personnage, le costume et les accessoires.

      Exagération :

      Example of use of exaggeration in character design
      @loopydavestuff

      Si vous voulez que vos personnages laissent une impression forte et durable, il faudra exagérer vos designs. Accentuez certaines parties du personnage, simplifiez-en d’autres pour mieux transmettre leur personnalité.

      Un bon design de personnage est reconnaissable même dans un style très simpliste. Par exemple, les super-héros populaires ont des caractéristiques distinctives qui restent identifiables quel que soit le style de dessin.!

      Example of the use of exaggeration for designing a bad character
      @loopydavestuff

      Pour décider quelles parties de votre personnage exagérer, identifiez les traits principaux de sa personnalité et de son histoire. Par exemple, si votre personnage est timide et très à l’écoute, il pourrait avoir de grandes oreilles et une petite bouche.

      Ou peut-être que votre personnage part en voyage mais qu’il est anxieux et essaie de se préparer trop, alors il a un sac à dos comiquement grand. Les possibilités de traits exagérés sont presque infinies et dépendent entièrement de ce que vous voulez mettre en avant chez votre personnage.

      Une bonne façon de développer vos compétences en exagération est de pratiquer la création de dessins de style caricature à partir de références réelles. “Dessiner des caricatures” par LoopyDave est un cours excellent !

      Costume et accessoires

      Le costume et les accessoires d’un personnage sont essentiels pour l’efficacité de votre design. Un bon design de personnage intègre un costume bien pensé qui reflète sa personnalité et son contexte.

      A character in four different costumes and props
      @art_bymemo

      Avant même de commencer à concevoir les vêtements de votre personnage, faites des recherches sur son environnement et ses activités. Le costume doit être fonctionnel.

      Cela peut être un peu difficile lorsque vous débutez.Illustration numérique pour débutants de Laia Lopez est l’introduction parfaite à la conception de costumes !

      Posez-vous des questions comme : Vivent-ils dans un climat froid ? Ont-ils besoin de vêtements ou d’accessoires spéciaux pour y vivre ? Leurs vêtements sont-ils adaptés à leur occupation ? Une fois que vous avez étudié tous ces facteurs, vous pourrez passer à l’ajout de personnalité à la conception du costume.

      Quelles couleurs votre personnage aime-t-il ? Qu’est-ce qu’elles représentent sur le personnage ? Les couleurs, les motifs, les textures et les formes que vous utilisez dans les vêtements de votre personnage communiquent beaucoup de choses.

      A female character in blue animal skin and fur outfit
      @charliebowater

      Mieux connaître votre personnage

      Sa personnalité

      Character Design Tips - Know Your Character
      @charactercube

      Quand vous créez des personnages, pensez à leur attitude générale. Imaginez comment ils se comporteraient au quotidien. Sont-ils timides, confiants, courageux, extravertis, paresseux, travailleurs, ou ont-ils une autre personnalité ? Comprendre la personnalité de votre personnage vous guidera dans le choix des poses et des expressions lors de l’illustration !

      Ses émotions

      A character with a happy and angry emotions
      @charactercube

      Bien que la personnalité soit stable, les émotions d’un personnage peuvent fluctuer. C’est quelque chose qui devrait transparaître dans vos créations. Par exemple, un personnage habituellement confiant peut parfois se sentir timide selon les circonstances.

      Chaque personnage exprimera ses émotions différemment, il est donc important de le prendre en compte quand vous choisissez des expressions faciales !

      Ses désirs

      Character with a thought bubble indicating the character's desire
      @charactercube

      Comme toute personne réelle, vos personnages ont des objectifs ou des désirs qu’ils cherchent à accomplir. Cela les rend bien plus captivants, avec un but à poursuivre !

      Les désirs d’un personnage influenceront les actions qu’il est susceptible de poser, rendant ainsi plus facile le choix des poses clés pour illustrer votre personnage.

      Pour en savoir plus sur la création de personnages expressifs avec des personnalités bien définies, consultez Créer des personnages expressifs par le designer Kenneth Anderson !

      Les principales différences entre les personnages féminins et masculins

      Difference between male and female characters
      @randybishopart

      Quand vous créez vos personnages, il est utile de comprendre les principales différences entre les proportions et le langage des formes masculines et féminines.

      Pour mieux saisir ces différences, rien de tel que d’étudier régulièrement des références photos ou de la vie réelle. Même si les proportions de chacun sont uniques et que tout le monde ne se conforme pas nécessairement à ces catégories de genre, il y a quelques règles de base que vous pouvez appliquer à votre travail pour rendre vos personnages plus masculins ou féminins.

      Visage masculin vs féminin

      Character Design - Masculine vs Feminine Face
      @jmr_art

      Quand on dessine des visages, il y a quelques différences principales entre les visages masculins et féminins. Comparé à un visage féminin, un visage masculin aura tendance à avoir :

      • Un nez plus long/large
      • Une plus grande distance entre le nez et la bouche
      • Des sourcils plus droits et épais, près des yeux
      • Une arcade sourcillère plus saillante
      • Des traits plus carrés avec une machoire lus marquée
      • Un menton plus large

      En revanche, les visages féminins ont tendance à avoir :

      • Des yeux plus ronds
      • Une structure osseuse plus douce avec un menton en V
      • Des lèvres plus épaisses
      • Des sourcils plus arqués
      • Un nez plus petit/étroit

      Morphologie masculine vs féminine

      Character Design - Masculine vs Feminine Character
      @steverudeart and @artofwarrenlouw

      En raison des différences hormonales, les hommes et les femmes ont des morphologies différentes, notamment la répartition des graisses et la musculature.

      • Chez les femmes, les hanches sont généralement la partie la plus large du corps, alors que chez les hommes, c’est plutôt les épaules.
      • Les hanches des hommes sont généralement plus basses.
      • Les femmes ont généralement une silhouette plus douce et arrondie en raison de leur tendance à stocker plus de graisse dans leur corps.
      • Les hommes ont souvent une masse musculaire apparente, une structure osseuse plus visible et des traits carrés.
      • Les femmes ont généralement plus de poids dans leurs hanches et leurs cuisses, tandis que les hommes ont tendance à en avoir davantage autour de leur abdomen (cela peut varier d’une personne à l’autre).
      • Les hommes ont généralement une pomme d’Adam en raison de morceaux de cartilage plus gros autour de leur boîte vocale, tandis que les femmes n’en ont généralement pas.
      • les hommes ont généralement des poils plus épais et plus prononcés.

      Male and female characters have different hair thickness
      @art_bymemo

      Il est important de noter que, en raison de la diversité génétique, pas tous les hommes et femmes ne correspondent à ces règles. C’est une bonne nouvelle ! Une fois que vous comprenez ces caractéristiques, vous pouvez choisir celles qui conviennent le mieux à vos personnages !

      Choisir les bonnes poses

      Trouver les bonnes poses pour vos personnages est essentiel dans le processus de conception. La manière dont un personnage se tient en dit long sur sa personnalité !

      Le dessin gestuel

      Character design tips for choosing the right gesture
      @artofwarrenlouw

      Pour créer des poses de personnages incroyables, commencez par le dessin gestuel ! Le pratiquerl à partir de références de la vie réelle, de films ou de photos rend vos poses de personnages plus dynamiques. Chez 21 Draw, on propose un cours fantastique qui vous apprendra tout sur le dessin gestuel pour améliorer vos compétences !

      Petits conseils pour le dessin gestuel

      • Commencez par tracer une ligne d’action. Ce trait suit généralement la colonne vertébrale et représente la forme globale de la pose.
      • Délimitez les principales parties du corps en utilisant des formes simples et des lignes.
      • Identifiez les lignes droites et courbes pour créer un tracé plus dynamique.
      • Laissez votre main se déplacer librement, en utilisant tout votre bras pour guider le crayon.
      • N’oubliez pas de vérifier régulièrement vos proportions.

      Ce que la pose révèle du personnage

      Example of shoulder up "aggressive" and shoulder down "passive" poses
      @pumbaaguy

      La pose de votre personnage en dit long sur sa personnalité, ses émotions et ses désirs.

      Par exemple, utiliser une ligne d’action concave (en forme de “c”) pour la pose de votre personnage peut lui donner l’air timide ou triste, tandis qu’une courbe convexe peut être utilisée pour le rendre plus confiant ou heureux.

      Avant de choisir votre pose, réfléchissez à ce que vous souhaitez exprimer sur votre personnage et comment illustrer ces informations à travers les courbes, les inclinaisons et les expressions !

      One character six sitting poses
      @pumbaaguy

      Il y a tellement de façons différentes de rendre la pose de votre personnage plus efficace. Si vous voulez améliorer vos poses, je vous recommande vivement le cours de Tony Bancroft sur Dessiner des poses qui ont de la personnalité !

      Créer une pose lisible

      Après avoir finalisé votre design, pensez à la pose de votre personnage. Un moyen simple de vérifier si la pose fonctionne est de créer une silhouette et de voir si elle reste lisible. Les bonnes poses sont facilement compréhensibles même en ombre chinoise !

      Tips for creating characters with readable silhouette
      @rheatibbey

      Dans la pose de gauche, quand le personnage est en silhouette, ses pompons de pom-pom girl et une partie de son costume sont cachés à cause de la pose, ce qui rend difficile de comprendre son caractère.

      avec la pose à droite, son action et son design restent clairs même en silhouette, transmettant beaucoup plus d’informations sur le personnage au spectateur.

      En faisant des choix de pose forts pour vos personnages, vous améliorerez considérablement la lisibilité de votre personnage !

      Character design tips for good silhouette
      @pumbaaguy

      Changez de point de vue !

      Vous avez déjà travaillé sur un dessin tellement longtemps que vous ne pouvez plus vraiment dire s’il a des erreurs ? C’est parfois difficile de repérer les défauts dans son propre travail, il est donc vraiment important d’avoir des retours !

      Pour beaucoup de débutants, ces retours viennent de leurs professeurs. Mais même si vous n’êtes pas en cours d’études, vous pouvez demander des retours à vos amis, à votre famille ou même à d’autres artistes en ligne ! Il y a plein d’artistes sympas sur les réseaux qui seront ravis de vous aider !

      Choisir un schéma de couleurs

      Une fois votre design de personnage finalisé, vous pourrez penser aux couleurs que vous souhaitez utiliser dans votre illustration.

      Les couleurs de votre personnage en diront beaucoup sur ce qu’ils sont et sur la manière dont ils se distinguent de leur environnement. Pour vous aider à choisir, vous pouvez sélectionner un schéma de couleurs.

      La talentueuse Meike Schneider propose d’excellentes leçons sur la théorie des couleurs dans son cours Dessiner un personnage féminin qui vous aideront vraiment à comprendre ces combinaisons de couleurs !

      Voici des superbes schémas de couleurs que vous pouvez essayer !

      Les couleurs complémentaires

      Les couleurs complémentaires se trouvent à l’opposé l’une de l’autre sur la roue chromatique. Cela crée un contraste fort et audacieux. Si vous voulez que votre personnage se démarque, un schéma de couleurs complémentaires est idéal !

      Complementary color scheme
      @meikearts

      Comme on le voit dans cet exemple, l’utilisation de couleurs complémentaires chez un personnage permet aux détails de bien ressortir ! C’est utile quand vous créez un protagoniste qui doit attirer l’attention dans votre dessin.

      A character design with complementary color scheme
      @meikearts

      Les couleurs monochromes

      Un schéma de couleurs monochromes se limite aux nuances, teintes et tons d’une même couleur sur la roue chromatique. Cela donne un look unique et plein d’émotions. Si vous préférez des choix de couleurs simples, c’est une méthode idéale !

      Monocromatic color scheme
      @meikearts

      Ce schéma de couleurs fonctionne bien pour définir les traits d’un personnage qui peuvent être mieux exprimés avec une couleur spécifique. Si vous avez un personnage au design complexe, les couleurs monochromatiques peuvent simplifier son apparence et la rendre plus attrayante.

      Utiliser un schéma de couleurs monochromatiques est également un bon moyen d’améliorer votre compréhension des valeurs lors de la coloration et de l’ombrage !

      Example of a character in monochromatic color
      @meikearts

      Les couleurs triadiques

      Pour apporter davantage de variété à votre palette de couleurs, la méthode triadique est une excellente option ! Elle consiste à utiliser trois couleurs également espacées sur le cercle chromatique.

      Dans ce cas, privilégiez une couleur dominantes pour votre illustration, les deux autres serviront à mettre en valeur les détails.

      Triadic color scheme
      @meikearts

      Ce schéma de couleurs offre un rendu dynamique, même avec des tons doux. Il convient parfaitement aux personnages énergiques et ludiques, ce qui en fait un choix idéal pour les œuvres destinées à un public plus jeune !

      Example of triadic color scheme
      @meikearts 

      Couleurs chaudes vs couleurs froides

      Cool vs Warm Colors
      @meikearts 

      En ce qui concerne les couleurs chaudes et froides, retenez que les objets chauds semblent plus proches du spectateur, tandis que les objets froids semblent plus éloignés.

      Cela est dû à la perspective atmosphérique, l’effet des particules dans l’atmosphère renddnt les choses éloignées avec une teinte bleutée.

      La température de couleur de vos personnages aura un effet similaire. Les personnages de couleur chaude se démarqueront et sembleront confiants, tandis que les personnages aux tons plus froids peuvent sembler plus fermés et mystérieux.

      However, just like anything else in art, these rules can be broken if you feel like experimenting to create more unexpected designs!

      Methods for Adding Colour to Your Design

      Tips for adding color to your designs
      @philipsue_art

      Il y a deux grandes méthodes pour ajouter de la couleur à une illustration. La plus évidente, c’est d’appliquer directement la couleur, soit par-dessus, soit sous vos traits. C’est idéal si vous avez une idée précise des couleurs que vous souhaitez utiliser, et c’est un rendu assez proche de la peinture traditionnelle.

      Une autre option consiste d’abord à peindre numériquement votre personnage en niveaux de gris, puis à utiliser une gamme de calques de fusion de couleur pour finaliser votre œuvre.

      Cette méthode permet d’expérimenter davantage tout en obtenant les bonnes valeurs d’ombrage. Si vous essayez d’améliorer vos compétences en éclairage et en ombrage, je vous recommande vivement d’essayer cette méthode !

      Maintenant que vous connaissez ces super conseils, vous êtes prêt à créer vos propres personnages ?

      Si vous vouelz en savoir ENCORE PLUS, retrouvez nos cours géniaux mentionnés dans ce post !!

      L’étude d’après nature est une pratique artistique ancienne et incroyablement efficace pour améliorer vos compétences en design de personnages. Par exemple, les études anatomiques de Leonard De Vinci. De Vinci a ainsi acquis une compréhension complète de l’anatomie humaine pour améliorer son travail.

      Choisir l’archétype de son personnage  

      Quand on crée un personnage, il existe une multitude d’archétypes dont on peut s’inspirer. Utiliser ces types de personnages bien connus permet à vos designs d’être facilement compris par leur public. De nombreux concepteurs de personnages utilisent ces archétypes !

      Le cours de Randy Bishop, Les principes de la création de personnages, détaille brillamment tous ces archétypes et leur utilisation.

      Types of Character Archetypes
      DreamWorks Animation. Megamind (2010) 

      Archétypes de personnage

      1. Le Héros ou le Guerrier : Un personnage courageux et confiant qui travaille pour aider une cause. Les héros sont généralement le personnage principal et vous verrez beaucoup de carrés dans leurs designs. Cet archétype est parfait pour les personnages qui se démarquent et qui se soucient vraiment des autres. 
      Example of the Hero Character Archetype
      Disney Pixar. The Incredibles– Mr Incredible. (2004) 
      1. Le Rebelle ou le Hors-la-loi : Un personnage talentueux mais qui peut être individualiste et défiant les figures d’autorité. Ce type de personnage est souvent appelé un anti-héros, il se démarque toujours et possède une part d’ombre, contrairement au héros typique. Vous verrez beaucoup plus de triangles utilisés dans cet archétype.
      Example of the Outlaw Character Archetype
      DreamWorks Animation. Megamind (2010) 

      1. L’Explorateur : Ces personnages sont robustes et libres, toujours à la recherche de nouvelles découvertes. Les explorateurs sont généralement une combinaison de carrés et de triangles, ce qui offre des possibilités de design intéressantes !
      Example of the Caregiver Character Archetype
      DreamWorks Animation. Sinbad: Legend of the Seven Seas. (2003)

      1. Le Créateur : Un personnage inventif et créatif, souvent un peu nerd et introverti. Ce style de personnage aura généralement une combinaison de courbes et de langage corporel angulaire. Souvent, les Créateurs ont une taille de tête exagérée pour signifier leur intellect.
      Example of the Creator Character Archetype
      Disney. Meet the Robinsons. (2007) 
      1. Le Dirigeant : Un personnage leader qui se concentre sur le maintien de l’ordre. Cet archétype dépeint généralement un personnage avec des traits forts. Le langage corporel de ces personnages peut varier, cependant, le langage corporel carré est toujours une base solide. 
      Example of the Ruler Character Archetype
      Sony Pictures. Spider-Man: Into the Spider-Verse. (2018) 


        1. Le Magicien : Un personnage excentrique capable de créer/manier la magie. Vous pouvez vous amuser avec l’exagération dans ces personnages – leurs formes sont généralement angulaires et fantaisistes.

        Example of the Magician Character Archetype
        Disney. Frozen Concept Art by Claire Keane. (2013) 

        1. Le Soignant : Un personnage attentionné qui a une apparence douce et réconfortante. Les designs des soignants utilisent principalement des ronds, leur donnant une esthétique harmonieuse et câline. Ces traits en font un type de personnage souvent très mignon.

        Example of the Caregiver Character Archetype
        Disney. Big Hero 6. (2014) 

        1. Le Bouffon : Un personnage comique avec une apparence excentrique, souvent attachante. C’est un autre archétype où vous pouvez utiliser l’exagération ! Le design du bouffon s’éloignera souvent des normes de beauté idéales de manière à la fois comique et touchante.

        Example of the Jester Character Archetype
        Disney. Lilo & Stitch (2002) 

        1. L’Amoureux : Un personnage dévoué à ce qu’il aime. Il n’y a pas de bonne façon de représenter l’amoureux, car différents personnages seront attirés par différentes apparences. Cependant, si vous êtes bloqué, utiliser des caractéristiques généralement associées aux idéaux de beauté de la société peut être un bon point de départ.

        Example of the Lover Character Archetype
        Disney. Enchanted. (2007) 

        1. Le Sage : Un personnage qui guide les autres, généralement vieux et sage. Cet archétype a souvent une combinaison de langage corporel circulaire et angulaire.

        Example of the Sage or Harold Character Archetype
        DreamWorks. Kung Fu Panda. (2008) 

        Une fois conscient de ces archétypes, vous pourrez créer des designs qui communiqueront clairement la personnalité de votre personnage. Si aucune de ces catégories ne convient, vous pouvez les combiner pour créer des designs uniques !

        Quel est votre public cible

        Quand on crée un personnage, il est important de savoir qui est son public cible. Par exemple, un design qui plaît aux enfants ne plaît pas toujours aux adultes, et vice versa. Avant de commencer votre design, prenez un moment pour réfléchir à votre public. Quel âge a-t-il ? De quel(s) genre(s) ? Où vit-il ? Répondre à ces questions vous permettra d’adapter vos designs et donc de garantir que votre personnage soit engageant.

        A character wearing a blue hood and a robe
        Warner Bros. Teen Titans Go & Team Titans

        Jetez un œil à ces deux designs de Raven des Teen Titans. Le premier design est destiné aux jeunes enfants tandis que le second est destiné aux adolescents. Des designs simplifiés sont préférables pour les jeunes téléspectateurs.

        Quel langage corporel utiliser ? 

        Five examples of the use of shape language in character design
        21 Draw. The Character Designer. Kenneth Anderson @charactercube


        Le langage corporel est une technique qui communique des informations sur votre personnage en utilisant des formes basiques et familières. Les formes primaires que vous choisissez détermineront la façon dont votre public percevra votre personnage, il est donc important de prendre en considération la signification de chaque forme.

        Le superbe livre de 21 Draw Le dessinateur de personnages est une excellente ressource si vous souhaitez en savoir plus sur la manière d’utiliser cette technique efficacement !

        The basics of shape language in character design
        Walt Disney Museum. Shape Language Resources.

        Quelle forme pour votre personnage ?

        Le cercle : Les personnages ronds sont généralement amicaux et extravertis, le genre de personnages que vous avez envie de prendre dans vos bras. Cette forme est parfaite pour les Soignants, les enfants et autres personnages doux et innocents.

        Example of a circular or rounded character
        Disney Pixar. Monsters, Inc. (2001)

        Le carré : Le langage corporel carré est idéal pour les personnages forts, fiables et confiants. Ce qui est intéressant avec cette forme, c’est qu’elle peut être utilisée pour créer des personnages intimidants ou réconfortants selon la manière dont vous l’utilisez. Vous trouverez souvent des carrés dans des héros ou des pères.

        Example of a character with square shape
        Disney Pixar. Monsters, Inc. (2001)  

        Le triangle : Connue comme la forme maléfique, les triangles sont généralement utilisés dans les personnages antagonistes. Le langage corporel triangulaire peut sembler assez agressif, c’est pourquoi ces personnages sont souvent considérés comme sinistres et imprévisibles. Il est important de noter que plus les formes triangulaires sont étirées, plus votre personnage aura l’air menaçant !

        Example of a triangle on a character
        Disney Pixar. Monsters, Inc. (2001)

        Remarque : Votre personnage ne doit pas inclure qu’une seule forme ! Les personnages complexes seront souvent une combinaison de deux formes. Par exemple, votre personnage peut être à la fois fort et gentil, ou maléfique et confiant.

        Bon vs. Mauvais design de personnage 

        Il existe de nombreux facteurs d’efficacité d’un design de personnage. Voici quelques conseils pour garantir de bons designs !

        Tout d’abord, le croquis. Lorsque vous créez un personnage, il est très important de créer plusieurs versions. Ces petits croquis sont généralement appelés miniatures.

        La création de plusieurs croquis permet d’affiner le design en identifiant les éléments les plus efficaces.

        Example of Good and Bad Character Design
        Andrew Erickson: https://www.artstation

        .com/andrew_erickson 

        Ce processus est indispensable chez les professionnels pour améliorer leur travail. Comme vous pouvez le voir dans ces miniatures d’Obsidian du designer Andrew Erickson, c’est une technique géniale pour tester plein d’idées.


        Que cherchez-vous à communiquer avec votre design ?

        Lorsque vous créez des personnages mémorables, il est super important de réfléchir à ce que vous essayez de communiquer avec votre design. Quelques facteurs que vous devrez prendre en considération sont l’exagération du personnage, le costume et les accessoires.

        Exagération :

        Example of use of exaggeration in character design
        @loopydavestuff

        Si vous voulez que vos personnages laissent une impression forte et durable, il faudra exagérer vos designs. Accentuez certaines parties du personnage, simplifiez-en d’autres pour mieux transmettre leur personnalité.

        Un bon design de personnage est reconnaissable même dans un style très simpliste. Par exemple, les super-héros populaires ont des caractéristiques distinctives qui restent identifiables quel que soit le style de dessin.!

        Example of the use of exaggeration for designing a bad character
        @loopydavestuff

        Pour décider quelles parties de votre personnage exagérer, identifiez les traits principaux de sa personnalité et de son histoire. Par exemple, si votre personnage est timide et très à l’écoute, il pourrait avoir de grandes oreilles et une petite bouche.

        Ou peut-être que votre personnage part en voyage mais qu’il est anxieux et essaie de se préparer trop, alors il a un sac à dos comiquement grand. Les possibilités de traits exagérés sont presque infinies et dépendent entièrement de ce que vous voulez mettre en avant chez votre personnage.

        Une bonne façon de développer vos compétences en exagération est de pratiquer la création de dessins de style caricature à partir de références réelles. “Dessiner des caricatures” par LoopyDave est un cours excellent !

        Costume et accessoires

        Le costume et les accessoires d’un personnage sont essentiels pour l’efficacité de votre design. Un bon design de personnage intègre un costume bien pensé qui reflète sa personnalité et son contexte.

        A character in four different costumes and props
        @art_bymemo

        Avant même de commencer à concevoir les vêtements de votre personnage, faites des recherches sur son environnement et ses activités. Le costume doit être fonctionnel.

        Cela peut être un peu difficile lorsque vous débutez.Illustration numérique pour débutants de Laia Lopez est l’introduction parfaite à la conception de costumes !

        Posez-vous des questions comme : Vivent-ils dans un climat froid ? Ont-ils besoin de vêtements ou d’accessoires spéciaux pour y vivre ? Leurs vêtements sont-ils adaptés à leur occupation ? Une fois que vous avez étudié tous ces facteurs, vous pourrez passer à l’ajout de personnalité à la conception du costume.

        Quelles couleurs votre personnage aime-t-il ? Qu’est-ce qu’elles représentent sur le personnage ? Les couleurs, les motifs, les textures et les formes que vous utilisez dans les vêtements de votre personnage communiquent beaucoup de choses.

        A female character in blue animal skin and fur outfit
        @charliebowater

        Mieux connaître votre personnage

        Sa personnalité

        Character Design Tips - Know Your Character
        @charactercube

        Quand vous créez des personnages, pensez à leur attitude générale. Imaginez comment ils se comporteraient au quotidien. Sont-ils timides, confiants, courageux, extravertis, paresseux, travailleurs, ou ont-ils une autre personnalité ? Comprendre la personnalité de votre personnage vous guidera dans le choix des poses et des expressions lors de l’illustration !

        Ses émotions

        A character with a happy and angry emotions
        @charactercube

        Bien que la personnalité soit stable, les émotions d’un personnage peuvent fluctuer. C’est quelque chose qui devrait transparaître dans vos créations. Par exemple, un personnage habituellement confiant peut parfois se sentir timide selon les circonstances.

        Chaque personnage exprimera ses émotions différemment, il est donc important de le prendre en compte quand vous choisissez des expressions faciales !

        Ses désirs

        Character with a thought bubble indicating the character's desire
        @charactercube

        Comme toute personne réelle, vos personnages ont des objectifs ou des désirs qu’ils cherchent à accomplir. Cela les rend bien plus captivants, avec un but à poursuivre !

        Les désirs d’un personnage influenceront les actions qu’il est susceptible de poser, rendant ainsi plus facile le choix des poses clés pour illustrer votre personnage.

        Pour en savoir plus sur la création de personnages expressifs avec des personnalités bien définies, consultez Créer des personnages expressifs par le designer Kenneth Anderson !

        Les principales différences entre les personnages féminins et masculins

        Difference between male and female characters
        @randybishopart

        Quand vous créez vos personnages, il est utile de comprendre les principales différences entre les proportions et le langage des formes masculines et féminines.

        Pour mieux saisir ces différences, rien de tel que d’étudier régulièrement des références photos ou de la vie réelle. Même si les proportions de chacun sont uniques et que tout le monde ne se conforme pas nécessairement à ces catégories de genre, il y a quelques règles de base que vous pouvez appliquer à votre travail pour rendre vos personnages plus masculins ou féminins.

        Visage masculin vs féminin

        Character Design - Masculine vs Feminine Face
        @jmr_art

        Quand on dessine des visages, il y a quelques différences principales entre les visages masculins et féminins. Comparé à un visage féminin, un visage masculin aura tendance à avoir :

        • Un nez plus long/large
        • Une plus grande distance entre le nez et la bouche
        • Des sourcils plus droits et épais, près des yeux
        • Une arcade sourcillère plus saillante
        • Des traits plus carrés avec une machoire lus marquée
        • Un menton plus large

        En revanche, les visages féminins ont tendance à avoir :

        • Des yeux plus ronds
        • Une structure osseuse plus douce avec un menton en V
        • Des lèvres plus épaisses
        • Des sourcils plus arqués
        • Un nez plus petit/étroit

        Morphologie masculine vs féminine

        Character Design - Masculine vs Feminine Character
        @steverudeart and @artofwarrenlouw

        En raison des différences hormonales, les hommes et les femmes ont des morphologies différentes, notamment la répartition des graisses et la musculature.

        • Chez les femmes, les hanches sont généralement la partie la plus large du corps, alors que chez les hommes, c’est plutôt les épaules.
        • Les hanches des hommes sont généralement plus basses.
        • Les femmes ont généralement une silhouette plus douce et arrondie en raison de leur tendance à stocker plus de graisse dans leur corps.
        • Les hommes ont souvent une masse musculaire apparente, une structure osseuse plus visible et des traits carrés.
        • Les femmes ont généralement plus de poids dans leurs hanches et leurs cuisses, tandis que les hommes ont tendance à en avoir davantage autour de leur abdomen (cela peut varier d’une personne à l’autre).
        • Les hommes ont généralement une pomme d’Adam en raison de morceaux de cartilage plus gros autour de leur boîte vocale, tandis que les femmes n’en ont généralement pas.
        • les hommes ont généralement des poils plus épais et plus prononcés.

        Male and female characters have different hair thickness
        @art_bymemo

        Il est important de noter que, en raison de la diversité génétique, pas tous les hommes et femmes ne correspondent à ces règles. C’est une bonne nouvelle ! Une fois que vous comprenez ces caractéristiques, vous pouvez choisir celles qui conviennent le mieux à vos personnages !

        Choisir les bonnes poses

        Trouver les bonnes poses pour vos personnages est essentiel dans le processus de conception. La manière dont un personnage se tient en dit long sur sa personnalité !

        Le dessin gestuel

        Character design tips for choosing the right gesture
        @artofwarrenlouw

        Pour créer des poses de personnages incroyables, commencez par le dessin gestuel ! Le pratiquerl à partir de références de la vie réelle, de films ou de photos rend vos poses de personnages plus dynamiques. Chez 21 Draw, on propose un cours fantastique qui vous apprendra tout sur le dessin gestuel pour améliorer vos compétences !

        Petits conseils pour le dessin gestuel

        • Commencez par tracer une ligne d’action. Ce trait suit généralement la colonne vertébrale et représente la forme globale de la pose.
        • Délimitez les principales parties du corps en utilisant des formes simples et des lignes.
        • Identifiez les lignes droites et courbes pour créer un tracé plus dynamique.
        • Laissez votre main se déplacer librement, en utilisant tout votre bras pour guider le crayon.
        • N’oubliez pas de vérifier régulièrement vos proportions.

        Ce que la pose révèle du personnage

        Example of shoulder up "aggressive" and shoulder down "passive" poses
        @pumbaaguy

        La pose de votre personnage en dit long sur sa personnalité, ses émotions et ses désirs.

        Par exemple, utiliser une ligne d’action concave (en forme de “c”) pour la pose de votre personnage peut lui donner l’air timide ou triste, tandis qu’une courbe convexe peut être utilisée pour le rendre plus confiant ou heureux.

        Avant de choisir votre pose, réfléchissez à ce que vous souhaitez exprimer sur votre personnage et comment illustrer ces informations à travers les courbes, les inclinaisons et les expressions !

        One character six sitting poses
        @pumbaaguy

        Il y a tellement de façons différentes de rendre la pose de votre personnage plus efficace. Si vous voulez améliorer vos poses, je vous recommande vivement le cours de Tony Bancroft sur Dessiner des poses qui ont de la personnalité !

        Créer une pose lisible

        Après avoir finalisé votre design, pensez à la pose de votre personnage. Un moyen simple de vérifier si la pose fonctionne est de créer une silhouette et de voir si elle reste lisible. Les bonnes poses sont facilement compréhensibles même en ombre chinoise !

        Tips for creating characters with readable silhouette
        @rheatibbey

        Dans la pose de gauche, quand le personnage est en silhouette, ses pompons de pom-pom girl et une partie de son costume sont cachés à cause de la pose, ce qui rend difficile de comprendre son caractère.

        avec la pose à droite, son action et son design restent clairs même en silhouette, transmettant beaucoup plus d’informations sur le personnage au spectateur.

        En faisant des choix de pose forts pour vos personnages, vous améliorerez considérablement la lisibilité de votre personnage !

        Character design tips for good silhouette
        @pumbaaguy

        Changez de point de vue !

        Vous avez déjà travaillé sur un dessin tellement longtemps que vous ne pouvez plus vraiment dire s’il a des erreurs ? C’est parfois difficile de repérer les défauts dans son propre travail, il est donc vraiment important d’avoir des retours !

        Pour beaucoup de débutants, ces retours viennent de leurs professeurs. Mais même si vous n’êtes pas en cours d’études, vous pouvez demander des retours à vos amis, à votre famille ou même à d’autres artistes en ligne ! Il y a plein d’artistes sympas sur les réseaux qui seront ravis de vous aider !

        Choisir un schéma de couleurs

        Une fois votre design de personnage finalisé, vous pourrez penser aux couleurs que vous souhaitez utiliser dans votre illustration.

        Les couleurs de votre personnage en diront beaucoup sur ce qu’ils sont et sur la manière dont ils se distinguent de leur environnement. Pour vous aider à choisir, vous pouvez sélectionner un schéma de couleurs.

        La talentueuse Meike Schneider propose d’excellentes leçons sur la théorie des couleurs dans son cours Dessiner un personnage féminin qui vous aideront vraiment à comprendre ces combinaisons de couleurs !

        Voici des superbes schémas de couleurs que vous pouvez essayer !

        Les couleurs complémentaires

        Les couleurs complémentaires se trouvent à l’opposé l’une de l’autre sur la roue chromatique. Cela crée un contraste fort et audacieux. Si vous voulez que votre personnage se démarque, un schéma de couleurs complémentaires est idéal !

        Complementary color scheme
        @meikearts

        Comme on le voit dans cet exemple, l’utilisation de couleurs complémentaires chez un personnage permet aux détails de bien ressortir ! C’est utile quand vous créez un protagoniste qui doit attirer l’attention dans votre dessin.

        A character design with complementary color scheme
        @meikearts

        Les couleurs monochromes

        Un schéma de couleurs monochromes se limite aux nuances, teintes et tons d’une même couleur sur la roue chromatique. Cela donne un look unique et plein d’émotions. Si vous préférez des choix de couleurs simples, c’est une méthode idéale !

        Monocromatic color scheme
        @meikearts

        Ce schéma de couleurs fonctionne bien pour définir les traits d’un personnage qui peuvent être mieux exprimés avec une couleur spécifique. Si vous avez un personnage au design complexe, les couleurs monochromatiques peuvent simplifier son apparence et la rendre plus attrayante.

        Utiliser un schéma de couleurs monochromatiques est également un bon moyen d’améliorer votre compréhension des valeurs lors de la coloration et de l’ombrage !

        Example of a character in monochromatic color
        @meikearts

        Les couleurs triadiques

        Pour apporter davantage de variété à votre palette de couleurs, la méthode triadique est une excellente option ! Elle consiste à utiliser trois couleurs également espacées sur le cercle chromatique.

        Dans ce cas, privilégiez une couleur dominantes pour votre illustration, les deux autres serviront à mettre en valeur les détails.

        Triadic color scheme
        @meikearts

        Ce schéma de couleurs offre un rendu dynamique, même avec des tons doux. Il convient parfaitement aux personnages énergiques et ludiques, ce qui en fait un choix idéal pour les œuvres destinées à un public plus jeune !

        Example of triadic color scheme
        @meikearts 

        Couleurs chaudes vs couleurs froides

        Cool vs Warm Colors
        @meikearts 

        En ce qui concerne les couleurs chaudes et froides, retenez que les objets chauds semblent plus proches du spectateur, tandis que les objets froids semblent plus éloignés.

        Cela est dû à la perspective atmosphérique, l’effet des particules dans l’atmosphère renddnt les choses éloignées avec une teinte bleutée.

        La température de couleur de vos personnages aura un effet similaire. Les personnages de couleur chaude se démarqueront et sembleront confiants, tandis que les personnages aux tons plus froids peuvent sembler plus fermés et mystérieux.

        However, just like anything else in art, these rules can be broken if you feel like experimenting to create more unexpected designs!

        Methods for Adding Colour to Your Design

        Tips for adding color to your designs
        @philipsue_art

        Il y a deux grandes méthodes pour ajouter de la couleur à une illustration. La plus évidente, c’est d’appliquer directement la couleur, soit par-dessus, soit sous vos traits. C’est idéal si vous avez une idée précise des couleurs que vous souhaitez utiliser, et c’est un rendu assez proche de la peinture traditionnelle.

        Une autre option consiste d’abord à peindre numériquement votre personnage en niveaux de gris, puis à utiliser une gamme de calques de fusion de couleur pour finaliser votre œuvre.

        Cette méthode permet d’expérimenter davantage tout en obtenant les bonnes valeurs d’ombrage. Si vous essayez d’améliorer vos compétences en éclairage et en ombrage, je vous recommande vivement d’essayer cette méthode !

        Maintenant que vous connaissez ces super conseils, vous êtes prêt à créer vos propres personnages ?

        Si vous vouelz en savoir ENCORE PLUS, retrouvez nos cours géniaux mentionnés dans ce post !!

Rhea
Rhea

Rhea est une artiste conceptuelle australienne qui étudie actuellement à l'université Griffith. Elle est passionnée par la diffusion de son amour de l'art auprès des autres.

15 conseils et astuces de Procreate pour les débutants
Comment faire une feuille de conception de personnage !
3 commentaires
Jesus Cerda
June 29, 2022

These are excellent tips. I feel grateful that I had the opportunity to read this post!

Répondre
Maluda
February 11, 2023

Merci ÉNORMÉMENT c'est vraiment le type d'informations que je cherchais !!

Répondre
Siphelele Gamede
March 03, 2023

Thanks I have learned a lot

Répondre
Laissez un commentaire
Accédez à tous les cours. Économisez 75% maintenant ! Commencer